Der Himmel Über Berlin Ist Weit, Und Besonders Am Rand, Im Südwesten

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Der Himmel Über Berlin Ist Weit, Und Besonders Am Rand, Im Südwesten Das Atmen der Welt Ernst von Siemens Musikpreis 2011 an Aribert Reimann Von Volker Hagedorn Der Himmel über Berlin ist weit, und am Rand, im Südwesten, wird er transparent. Aribert Reimann blickt von hier bis zur Ägäis und bis nach Lanzarote, er sieht aber in der Nähe auch immer noch den Feuerschein über Potsdam. Hier oben fliegen die Zeiten zusammen, beim Blick durch große Fenster über den Grunewald hinweg. Ein geräumiges Turmzimmer, über eine Wendeltreppe erreichbar. Still ist es über den gelbweißen Blättern, die auf dem Schreibtisch und auf dem Diwan liegen, weder chaotisch noch pedantisch, sie scheinen gerade erst hereingeschwebt zu sein, skizzenhaft mit zarten Bleistiftnoten versehen. Indessen bleibt es nicht still in diesen Noten. Ein Kind wird schreien, ein Neugeborenes, dessen Mutter just gestorben ist, „das Schreien hört überhaupt nicht auf, es ist ein Akkord, der sich aufschichtet, immer mehr und stärker wird“, gebaut aus schrillen Spaltklängen von Holzbläsern. Diesen Klang hat Aribert Reimann schon in dem Moment gehört, als er den Text las. Welchen Text? Das bleibt vorerst sein Geheimnis, ohnehin sind Einblicke in so frühen Stadien nur sparsam zu gewähren. Der Komponist ist also wieder aufgebrochen, auf neuen Wegen, kein Jahr, nachdem ihn Medea verlassen hat. Wer ihn im Herbst 2009 erlebte, erschöpft, erfüllt, erleichtert nach drei Jahren mit dieser Frau, die ihn mit den Worten „Gebt Raum!“ in ihre 2500jährige Geschichte gerissen hatte, ahnte, dass diese Oper große Wirkung haben würde. Dass dem Komponisten hier, gut dreißig Jahre nach seinem internationalen Durchbruch mit Lear, der ferne, andere, weibliche Gegenentwurf zu jenem König gelungen war. Eine unauslotbare Gestalt, die, anders als Lear, umso stärker wird, je weniger Ausweg es gibt. Die Uraufführung der Medea an der Wiener Staatsoper war nicht bloß ein Erfolg; sie glich einem Dammbruch im konservativen Musenpalast am Ring. Nicht nur die europäischen Kritiker waren vollzählig erschienen. Die neue Musik rief neues Publikum herbei. „Sie ham´s komponiert. Aber die gehört uns jetzt“, hat ihm ein Wiener stolz über Medea gesagt, für den Komponisten ist es das größte Kompliment. Vielleicht auch eine Erleichterung. Jetzt trägt er keine Verantwortung mehr für Medea, so wie auch die Gestalten seiner weiteren sieben Opern längst ihr Eigenleben führen, die Trojanerin Hekabe, das Märchenkind Melusine, Kafkas Landvermesser, die bislang 78 Individuen und ihre Welten, für die Reimann Töne fand, seit er 1965 mit Traumspiel sein erstes Musiktheater komponierte. Allein 22 Mal ist seit der Uraufführung der Lear inszeniert und interpretiert worden. Reimann, der nie dem Musikbetrieb nachlief, sich keiner Richtung anschloss, der weder funkelnder Selbstdarsteller noch geheimnisvoller Extremist mit medial ergiebigen Macken ist, zählt zu den erfolgreichsten Komponisten (nicht nur) des Musiktheaters. Und dabei macht er es doch keinem leicht. Marlis Petersen, für die er die Partie der Medea schrieb, verzweifelte über einer Passage „mit wildesten Koloratur-Girlanden, mit tausend Kreuzen und B´s“ und fragte den Komponisten, ob man den Wahnsinn nicht freier gestalten könnte. „Dann hat er mir in der Partitur einen Trompetenakkord gezeigt, der 20 Seiten vorher kommt, und gesagt: Den spaltest du nun in die Melodie auf, da kann kein Ton nur ungefähr kommen oder fehlen, das muss alles ganz genau gesungen werden.“ Nun gibt es genug Partituren, die sich in solcher Komplexität schon erschöpfen. Reimanns Brunnen ist tiefer. Konstruktion ist die Konsequenz der Empathie. Er lebt und fühlt mit seinen Gestalten wie Gustave Flaubert mit Emma Bovary, der das Gift, das sie nahm, beim Schreiben schon selbst schmeckte. Aber anders als er sitzt Reimann nicht „wie ein Gott hinter seiner Schöpfung“ (Flaubert), er folgt dem Entstehenden. „Das kommt im Laufe des Stückes, und dagegen kann ich mich auch gar nicht wehren“, sagt er. Auch wenn er schon beim Lesen der Texte, aus denen er fast alle seine Libretti selbst herstellt, Klänge hört und notiert, verändert sich beim Komponieren viel. „Es ergibt sich eine Konstruktion, mit der ich was machen muss. Mit ihrer Hilfe muss ich dem nachgehen, was ich mir vorstelle.“ Die Spannung zwischen Vision und Konstruktion macht auch und gerade die einsamsten, entblößtesten Linien zwingend. Oft hat man den Eindruck, es könne gar nicht anders sein, und spürt doch, dass die Kohärenz einem Weg folgt, den einer erst finden musste. Ein Netz solcher Wege scheint Reimanns verschiedene Welten organisch zu verbinden, und eine prägende Eigentümlichkeit taucht sehr früh auf. Die mal bizarr gezackt springenden, mal in engen Intervallen gebogenen Gesangslinien, kadenzhaft ausgreifend, Sprache bis an die Grenze auslotend, hört man schon in den „Kinderliedern“ nach Werner Reinert, 1961 komponiert. Reimanns allererste Komposition ist ein vokaler Alleingang. Mit zehn Jahren schreibt er einen Gesang ohne Begleitung, angeregt von der Sopranpartie des Knaben in Kurt Weills Schuloper Der Jasager, die er in zwei Tagen auswendig gelernt hat. Angeregt auch vom Gesangsunterricht, den seine Mutter Irmgard angehenden Profis erteilt, und vom Vater Wolfgang, der den Berliner Staats- und Domchor leitet. Mit Bach, Schubert und Gesangsübungen wächst der Junge auf „wie mit Essen und Trinken“. Die Kompositionsversuche werden begrüßt, hier muss keiner gegen unverständige Eltern angehen. Dafür aber gegen die Übermacht der Kriegserlebnisse, die ihn, 1936 in Berlin geboren, nie verlassen werden, der Tod seines älteren Bruders bei einem Bombenangriff, die Vernichtung Potsdams, wohin die Familie aus Berlin geflohen ist, die weitere Flucht über die Dörfer. Mit diesen Traumata setzt er sich bis heute auch in der Musik auseinander; „es gibt immer wieder Stationen, wo einen das erwischt“. Als die Eltern den Zwölfjährigen mitnehmen in eine Aufführung von Paul Hindemiths Mathis, löst die realistische Darstellung der Bauernkriege mit brennenden Dörfern Entsetzliches bei ihm aus, Erinnerungen an die Flucht wenige Jahre zuvor, „als wir den Russen immer einen halben Tag voraus waren und immer, wenn wir abends ein anderes Dorf erreicht hatten, das Dorf von mittags schon brennen sahen. Ich erinnere mich, dass ich nach Mathis den ganzen Weg von der Oper bis Zehlendorf in der S-Bahn geheult habe. Ich konnte das damals nicht trennen“. Später hat er die entsetzlichen Erlebnisse seiner Kindheit in seine Musik gelassen, hineinlassen müssen, besonders in die reduzierten, verbrannten Klänge der Oper Troades und in das Feuer, das gleichsam aus Medeas Kopf heraus einen Palast entzündet, ein heißkaltes Umschlagen von Schmerz in sich jagend ablösende Vertikalen. Wer darin das Klischee vom „Leidenskomponisten“ bestätigt hören will wie jene Journalisten, die Reimann fragten, ob er auch lachen könne, reduziert seine (Opern-)Kunst auf eine Eindeutigkeit, von der sie ähnlich weit entfernt ist wie die Musik des von ihm „am meisten bewunderten“ Mozart. Man stilisierte Reimann auch zum Konservativen gegenüber einer von Boulez und Nono dominant definierten Avantgarde. Dass seine Libretti den Dramen oder (wie bei Kafka) dramatisierten Texten großer Dichter von Shakespeare bis Lorca folgen, genügte für den Vorwurf der „Literaturoper“. Heute meint dieser Begriff einfach die musiktheatralische Umsetzung literarischer Texte, aber bis in die 90er Jahre geißelte man damit die „lineare Erzählstruktur“, das Festhalten am bürgerlichen Bücherregal. „Gut, dass ich durchgehalten habe“, sagt Reimann. „Ich brauche zumindest den Handlungsklammerfaden, die Auseinandersetzung von Menschen innerhalb der Musik. Und ich kann nur in der Sprache schreiben, die ich BIN.“ Beim Weg zu dieser Sprache hat ihm niemand so geholfen wie sein Lehrer Boris Blacher, der einerseits erkannte und ermunterte, wo diese Sprache sich abzeichnete, und wenn es nur mal vier Takte einer Violinsonate waren. Der andererseits „schimpfte, dass ich eine Neigung zum Ostinato hatte und sagte, so, jetzt zerschneiden wir diesen Satz in Teile, versuchen Sie mal, die durcheinanderzubringen“. Er regte den Schüler an, „eine Sprunghaftigkeit des Formalen zu entwickeln, aus der man Überformen schaffen kann.“ Zur Vokalmusik hat er ihn nicht ermuntert, im Gegenteil. „Er sagte, Sie haben zu viele Lieder geschrieben. Gehen Sie weg vom Text in die absolute Musik. Sie dürfen sich nicht immer nur von der Bilderwelt eines Textes inspirieren lassen. Das war für mich sehr wichtig.“ Auch bei der Arbeit an einer Oper distanziert er sich vom Text. „Ich lese den Text und gehe damit um. Er geht in mich rein und ich vergesse ihn. Und dann komponiere ich und setze den Text wieder hinein.“ Schon in der intimsten Szene seiner frühen, zweiten Oper, der Melusine des 35-Jährigen, hat man den Eindruck, dass eigentlich das kleine Orchester die Liebe zwischen Graf und Melusine „macht“, es atmet in Akkordschichtungen, gelassen wechselnden Konstellationen von Farben und Intervallen. Wobei eine erotische Intensität entsteht, die umso lauterer ist, als diese Bewegungen von jeglichem Liebesszenenstereotyp, von aller Stimmungsbeschwörung unendlich weit entfernt sind. Sie haben, durchkonstruiert und materialhaft, auch etwas Daseiendes wie eine Landschaft. Darin aber lässt der Komponist das Paar die Poesie Yvan Golls singen, zuerst einander ablösend und dann gemeinsam (wie man es schon in Monteverdis Poppea erlebt), wobei ihre Linien so zögernd wie gewiss ihren Weg in diesem Atmen suchen. Weder vorher noch nachher hat Reimann so ein „Liebesduett“ geschrieben, das auch sonst seinesgleichen sucht. Es ist etwas darin, das einen in und durch
Recommended publications
  • Performances As Analyses of Cyclic Macroform in Arnold Schoenberg's
    Shaping Form: Performances as Analyses of Cyclic Macroform in Arnold Schoenberg’s Sechs kleine Klavierstücke, op. 19 (1911), in the Recordings of Eduard Steuermann and Other Pianists * Christian U and Thomas Glaser NOTE: The examples for the (text-only) PDF version of this item are available online at: hps://www.mtosmt.org/issues/mto.20.26.4/mto.20.26.4.u.php KEYWORDS: analysis and performance, Arnold Schoenberg, corpus study of musical recordings, Eduard Steuermann, history of musical performance, Sechs kleine Klavierstücke, Six Lile Piano Pieces, op. 19 ABSTRACT: Arnold Schoenberg’s Sechs kleine Klavierstücke (Six Lile Piano Pieces), op. 19 (1911), offer a fruitful case study to examine and categorize performers’ strategies in regard to their form- shaping characteristics. A thorough quantitative and qualitative analysis of 46 recordings from 41 pianists (recorded between 1925 to 2018), including six recordings from Eduard Steuermann, the leading pianist of the Second Viennese School, scrutinizes the interdependency between macro- and microformal pianistic approaches to this cycle. In thus tracing varying conceptions of a performance-shaped cyclic form and their historical contexts, the continuous unfurling of the potential of Schoenberg’s musical ideas in both “structuralist” and “rhetorical” performance styles is systematically explored, offering a fresh approach to the controversial discussion on how analysis and performance might relate to one another. DOI: 10.30535/mto.26.4.9 Received January 2020 Volume 26, Number 4, December 2020 Copyright © 2020 Society for Music Theory 1. The Mutual Productivity of Performance and Analysis [1.1] In his 2016 book Performative Analysis, Jeffrey Swinkin, makes the striking observation that it can hardly be the point of a musical performance to project or communicate analytical understanding.
    [Show full text]
  • Premieren Der Oper Frankfurt Ab September 1945 Bis Heute
    Premieren der Oper Frankfurt ab September 1945 bis heute Musikalische Leitung der Titel (Title) Komponist (Composer) Premiere (Conductor) Regie (Director) Premierendatum (Date) Spielzeit (Season) 1945/1946 Tosca Giacomo Puccini Ljubomir Romansky Walter Jokisch 29. September 1945 Das Land des Lächelns Franz Lehár Ljubomir Romansky Paul Kötter 3. Oktober 1945 Le nozze di Figaro W.A. Mozart Dr. Karl Schubert Dominik Hartmann 21. Oktober 1945 Wiener Blut Johann Strauß Horst-Dietrich Schoch Walter Jokisch 11. November 1945 Fidelio Ludwig van Beethoven Bruno Vondenhoff Walter Jokisch 9. Dezember 1945 Margarethe Charles Gounod Ljubomir Romansky Walter Jokisch 10. Januar 1946 Otto und Theophano Georg Friedrich Händel Bruno Vondenhoff Walter Jokisch 22. Februar 1946 Die Fledermaus Johann Strauß Ljubomir Romansky Paul Kötter 24. März 1946 Zar und Zimmermann Albert Lortzing Ljubomir Romansky Heinrich Altmann 12. Mai 1946 Jenufa Leoš Janáček Bruno Vondenhoff Heinrich Altmann 19. Juni 1946 Spielzeit 1946/1947 Ein Maskenball Giuseppe Verdi Bruno Vondenhoff Hans Strohbach 29. September 1946 Così fan tutte W.A. Mozart Bruno Vondenhoff Hans Strohbach 10. November 1946 Gräfin Mariza Emmerich Kálmán Georg Uhlig Heinrich Altmann 15. Dezember 1946 Hoffmanns Erzählungen Jacques Offenbach Werner Bitter Karl Puhlmann 2. Februar 1947 Die Geschichte vom Soldaten Igor Strawinsky Werner Bitter Walter Jokisch 30. April 1947 Mathis der Maler Paul Hindemith Bruno Vondenhoff Hans Strohbach 8. Mai 1947 Cavalleria rusticana / Pietro Mascagni / Werner Bitter Heinrich Altmann 1. Juni 1947 Der Bajazzo Ruggero Leoncavallo Spielzeit 1947/1948 Ariadne auf Naxos Richard Strauss Bruno Vondenhoff Hans Strohbach 12. September 1947 La Bohème Giacomo Puccini Werner Bitter Hanns Friederici 2. November 1947 Die Entführung aus dem W.A.
    [Show full text]
  • C:\Users\User\Documents\04 Reimann\00A-Inhalt-Vorwort.Wpd
    Vorwort Aribert Reimann ist einer der erfolgreichsten lebenden Komponisten Deutschlands, von Publikum und Kritik gleichermaßen hoch geschätzt. Bis heute, kurz vor seinem achtzigsten Geburtstag, hat er 78 Vokalwerke kom- poniert. Dazu gehören neben drei Chorwerken und zwei Requiems vor allem Lieder mit Klavier, mit Orchester oder in verschiedenen Kammermusik- besetzungen sowie acht Opern, die weltweit aufgeführt werden. Auch den solistischen Stimmen ohne jede Instrumentalbegleitung bietet Reimann höchst anspruchsvolle Kompositionen: Innerhalb dieses noch immer relativ ungewöhnlichen Genres findet sich neben sieben textinterpretierenden Werken eine sechsteilige Reihe von ganz den ‘Farben’ der menschlichen Stimme nachspürenden Vokalisen. Eine weitere Besonderheit stellen seine Kammermusikbearbeitungen romantischer Klavierlieder von Schubert, Mendelssohn-Bartholdy, Schumann, Brahms und Liszt dar. Obwohl auch die Liste von Reimanns Instrumentalwerken umfangreich und vielfältig ist, konzentriert sich diese Studie ausschließlich auf seine Vokalmusik. Hier kann Reimann aufgrund seiner intimen Vertrautheit mit der menschlichen Stimme aus einem einzigartigen Schatz an Einsichten schöpfen. Seine Affinität zum Gesang hat ihre Basis in seiner Kindheit mit einer Gesangspädagogin und einem Chorleiter als Eltern, in seinen frühen Auftritten als solistischer Knabensopran in konzertanten und szenischen Produktionen und in seiner jahrzehntelangen Erfahrung als Klavierpartner großer Sänger. Den kompositorischen Ertrag dieses Erfahrungsreichtums durch detaillierte Strukturanalysen zu erschließen und in ihrer textinterpre- tierenden Dimension zu würdigen kommt einer Autorin, deren besonderes Interesse dem Phänomen “Musik als Sprache” gilt, optimal entgegen. Die vorliegende Studie stellt in den fünf Hauptkapiteln je fünf Werke aus den vier letzten Dekaden des 20. Jahrhunderts und aus der Zeit seit 2000 vor, darunter die Opern Lear (nach Shakespeare), Die Gespenstersonate (nach Strindberg), Bernarda Albas Haus (nach Lorca) und Medea (nach Grillparzer).
    [Show full text]
  • Discography Markus Stenz GO Live!
    Discography Markus Stenz GO live! Symphony Concert No. 7 13/14 Schumann | Wagner Gürzenich Orchestra Cologne Anja Kampe soprano Sieglinde Lance Ryan tenor Siegmund Eric Halfvarson bass Hunding Robert Schumann: Symphony No. 1 in B-flat major op. 38 “Spring Symphony” Richard Wagner: first act from »Die Walküre« WWV 86 B GO live! | January 2014 New Year’s Eve Concert 13/14 Beethoven Gürzenich Orchestra Cologne Vokalensemble Kölner Dom Anne Schwanewilms soprano Ingeborg Danz alto Max Schmitt tenor Markus Butter bass Ludwig van Beethoven: Symphony No. 9 in D minor op. 125 GO live! | December 2013 Symphony Concert No. 4 13/14 Haydn | Mahler Gürzenich Orchestra Cologne Joseph Haydn: Symphony No. 94 in G major Hob. I:94 Gustav Mahler: Symphony No. 6 in A minor “Tragic” GO live! | November 2013 Symphony Concert No. 2 13/14 Beethoven | Henze | Ives Gürzenich Orchestra Cologne Lars Vogt piano Ludwig van Beethoven: Concerto for Piano and Orchestra No. 3 in C minor op. 37 Hans Werner Henze: Symphony No. 7 Charles Ives: “The Unanswered Question” for four flutes, trumpet and orchestra GO live! | October 2013 Symphony Concert No. 1 13/14 Dvořák | Strauss Gürzenich Orchestra Cologne Bonian Tian Violoncello Antonín Dvořák: Concerto for Violoncello and Orchestra in B minor op. 104 Richard Strauss: “Ein Heldenleben” op. 40 GO live! | September 2013 Symphony Concert No. 12 12/13 Jongen | Glanert | Bruckner Gürzenich Orchestra Cologne Vokalensemble Kölner Dom Domkantorei Köln Mädchenchor am Kölner Dom Kölner Domchor Iveta Apkalna organ Juliane Banse soprano Franziska Gottwald mezzosoprano Allan Clayton tenor Christof Fischesser bass Joseph Jongen: Symphonie Concertante op.
    [Show full text]
  • Enescu US 3/11/05 11:27 Page 16
    660163-64 bk Enescu US 3/11/05 11:27 Page 16 ENESCU 2 CDs Oedipe Pederson • Silins • Damiani • Lipov‰ek Chorus and Orchestra of the Vienna State Opera Michael Gielen Above: Oedipus (Monte Pederson) Right: Michael Gielen 8.660163-64 16 660163-64 bk Enescu US 3/11/05 11:27 Page 2 George ENESCU (1881-1955) Oedipe, Op. 23 (Tragédie lyrique en 4 actes et 6 tableaux) Libretto by Edmond Fleg Below and right: Oedipus (Monte Pederson) Oedipe . Monte Pederson, Bass-baritone Tirésias . Egils Silins, Bass Créon . Davide Damiani, Baritone Le berger (The Shepherd) . Michael Roider, Tenor Le grand prêtre (The High Priest) . Goran Simi´c, Bass Phorbas . Peter Köves, Bass Le veilleur (The Watchman) . Walter Fink, Bass Thésée . Yu Chen, Baritone Laïos . Josef Hopferwieser, Tenor Jocaste/La Sphinge (The Sphinx) . Marjana Lipov‰ek, Mezzo-soprano Antigone . Ruxandra Donose, Soprano Mérope . Mihaela Ungureanu, Mezzo-soprano Chorus of the Vienna State Opera Répétiteur: Erwin Ortner Vienna Boys Choir Orchestra of the Vienna State Opera Stage Orchestra of the Austrian Federal Theatres Michael Gielen 8.660163-64 2 15 8.660163-64 660163-64 bk Enescu US 3/11/05 11:27 Page 14 CD 1 63:53 CD 2 64:33 Act I (Prologue) Act III 1 Prelude 4:31 1 Oh! Oh! Hélas! Hélas! 9:04 (Chorus, Oedipus, High Priest, Creon) 2 Roi Laïos, en ta maison 6:56 (Women, High Priest, Warriors, 2 Divin Tirésias, très cher, très grand 6:02 Shepherds, Creon) (Oedipus, Tiresias, Creon, Chorus) 3 Les Dieux ont béni l’enfant 8:11 3 Qu’entends-je, Oedipe? 12:37 (High Priest, Jocasta, Laius, (Jocasta,
    [Show full text]
  • Reception Documents from the Paul Sacher Foundation Edited by Felix Meyer and Simon Obert
    IGNITION: BEETHOVEN Reception Documents from the Paul Sacher Foundation Edited by Felix Meyer and Simon Obert The Boydell Press 2020 ryser_publikation_beethoven_inhalt.indd 3 20.10.20 14:10 IMPRINT A Publication of the Paul Sacher Foundation Catalogue of the Exhibition Ignition: Beethoven – Owing to the coronavirus pandemic the Reception Documents from the Paul Sacher Foundation exhibition had to be postponed. Contrary 13 November 2020 – 2 March 2021 to the dates in the imprint, it will be in the Beethoven-Haus Bonn An exhibition by the Paul Sacher Foundation, shown in the Beethoven-Haus Bonn from curated by Felix Meyer and Simon Obert 1 June to 30 September 2021. Exhibition design: Andrea Gruber, Basel Translations from German: J. Bradford Robinson (texts by Hermann Danuser, Simone Hohmaier, Matthias Kassel, Felix Meyer, Simon Obert, Wolfgang Rathert, Matthias Schmidt, Michelle Ziegler, and Heidy Zimmermann) Translations from Italian: John O’Donnell (texts by Giovanni Cestino and Angela Ida De Benedictis) Copy editing: Kathryn Puffett Index: Liisa Lanzrein and Heidy Zimmermann English language edition published by the Boydell Press German language edition published by Schott Music, Mainz Design and typesetting: Büro für Buchgestaltung Sibylle Ryser, Basel Reproduction: Bildpunkt AG, Münchenstein/Basel Setting of musical notation: Notengrafik Berlin Fonts: FF Scala (Martin Majoor, 1990), LL Brown (Aurèle Sack, 2011) Paper: Profimatt 150 gm2, Algro Design 300 gm2 Printed by Gremper AG, Basel/Pratteln Bound by Grollimund AG, Reinach/Basel Printed in Switzerland © 2020 Paul Sacher Stiftung, Basel First published 2020 The Boydell Press, Woodbridge, UK ISBN 978 1 78327 590 8 The Boydell Press is an imprint of Boydell & Brewer Ltd PO Box 9, Woodbridge, Suffolk IP12 3DF, UK and of Boydell & Brewer Inc.
    [Show full text]
  • Section 2 Stage Works Operas Ballets Teil 2 Bühnenwerke
    SECTION 2 STAGE WORKS OPERAS BALLETS TEIL 2 BÜHNENWERKE BALLETTE 267 268 Bergh d’Albert, Eugen (1864–1932) Amram, David (b. 1930) Mister Wu The Final Ingredient Oper in drei Akten. Text von M. Karlev nach dem gleichnamigen Drama Opera in One Act, adapted from the play by Reginald Rose. Libretto by von Harry M. Vernon und Harald Owen. (Deutsch) Arnold Weinstein. (English) Opera in Three Acts. Text by M. Karlev based on the play of the same 12 Solo Voices—SATB Chorus—2.2.2.2—4.2.3.0—Timp—2Perc—Str / name by Harry M. Vernon and Harald Owen. (German) 57' Voices—3.3(III=Ca).2(II=ClEb).B-cl(Cl).3—4.3.3.1—Timp—Perc— C F Peters Corporation Hp/Cel—Str—Off-stage: 1.0.Ca.0.1—0.0.0.0—Perc(Tamb)—2Gtr—Vc / 150' Twelfth Night Heinrichshofen Opera. Text adapted from Shakespeare’s play by Joseph Papp. (English) _________________________________________________________ 13 Solo Voices—SATB Chorus—1.1.1.1—2.1.1.0—Timp—2Perc—Str C F Peters Corporation [Vocal Score/Klavierauszug EP 6691] Alberga, Eleanor (b. 1949) _________________________________________________________ Roald Dahl’s Snow White and the Seven Dwarfs Text by Roald Dahl (English) Becker, John (1886–1961) Narrator(s)—2(II=Picc).2.2(II=B-cl).1.Cbsn—4.2.2.B-tbn.1—5Perc— A Marriage with Space (Stagework No. 3) Hp—Pf—Str / 37' A Drama in colour, light and sound for solo and mass dramatisation, Peters Edition/Hinrichsen [Score/Partitur EP 7566] solo and dance group and orchestra.
    [Show full text]
  • Battles Around New Music in New York in the Seventies
    Presenting the New: Battles around New Music in New York in the Seventies A Dissertation SUBMITTED TO THE FACULTY OF UNIVERSITY OF MINNESOTA BY Joshua David Jurkovskis Plocher IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY David Grayson, Adviser December 2012 © Joshua David Jurkovskis Plocher 2012 i Acknowledgements One of the best things about reaching the end of this process is the opportunity to publicly thank the people who have helped to make it happen. More than any other individual, thanks must go to my wife, who has had to put up with more of my rambling than anybody, and has graciously given me half of every weekend for the last several years to keep working. Thank you, too, to my adviser, David Grayson, whose steady support in a shifting institutional environment has been invaluable. To the rest of my committee: Sumanth Gopinath, Kelley Harness, and Richard Leppert, for their advice and willingness to jump back in on this project after every life-inflicted gap. Thanks also to my mother and to my kids, for different reasons. Thanks to the staff at the New York Public Library (the one on 5th Ave. with the lions) for helping me track down the SoHo Weekly News microfilm when it had apparently vanished, and to the professional staff at the New York Public Library for Performing Arts at Lincoln Center, and to the Fales Special Collections staff at Bobst Library at New York University. Special thanks to the much smaller archival operation at the Kitchen, where I was assisted at various times by John Migliore and Samara Davis.
    [Show full text]
  • Konz Ertzy Klus M It Ne Uer M Usik in Ham Burg
    konzertzyklus mit neuer musik in Hamburg 2007/2008 samstag, 15.09.2007 Bucerius Kunst Forum 2007 20 uhr solisten des ensemble intercontemporain, paris alain damiens, klarinette Jeanne-marie conquer, Violine 15.09. pierre straucH, Violoncello Hideki nagano, klavier CLAUDE DEBUSSY Sonate für Violoncello und Klavier GERARD GRISEY Charme für Klarinette ier messiaen ier TRISTAN MURAIL V Les ruines circulaires für Violine und Klarinette oliVier MESSIAEN Quatuor pour la fin de temps oli urail m eine koproduktion von NDR das neue werk und ristan ristan t bucerius kunst Forum. octogonale neue musik in der in musik neue 1 Olivier Messiaen ist zweifellos eine Schlüsselfigur der modernen Musik neue musik in der octogonale in Frankreich. Sein „Quatuor pour la fin de temps“, 1940/41 während 15.09.2007 der Inhaftierung in einem deutschen Gefangenenlager bei Görlitz für die dort zufällig anwesenden Musiker entstanden, entwirft ein traumgleiches Geflecht aus Klängen, Farben, Visionen und religiösen Ideen, welche der Musik eine eigentümliche und fesselnde Gestalt verleihen – ein emblema- tisches Werk der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts. Raffiniertes Spiel mit Klanggewichten, Farbqualitäten und Helligkeitswerten offenbart auch die Musik der französischen Spektralisten, zu deren Hauptvertretern Gérard Grisey und Tristan Murail gezählt werden. „Klänge“, so Grisey „scheinen mir wie Kraftfelder in der Zeit. Diese Kräfte sind unendlich bewegt und fluk- tuierend. Wie Zellen kennen sie eine Geburt, ein Leben und einen Tod und neigen zu einer kontinuierlichen
    [Show full text]
  • BERLIN UNDIVIDED Press Release Donald Runnicles
    Donald Runnicles Press Release Medium Opera News Date March 2018 Author A. J. Goldmann Link h t t p s : //w w w . o p e r a n e w s . c o m /O p e r a _ N e w s _ M a g a z i n e/ 201 8 /3 / Features/Berlin_Undivided.html BERLIN UNDIVIDED The capital of Germany boasts unparalleled musical riches-including three opera companies. ON OCTOBER 3, BERLIN‘S HISTORIC STAATSOPER UNTER DEN LINDEN RE OPEN ED with Daniel Barenboim conducting Robert Schumann‘s Szenen aus Goethes Faust. lt was the house‘s first performance after being shuttered for renovations for seven years. In any other city on earth, this would have been the event of the year, if not the decade. In music-saturated Berlin, a city with three full-time opera companies and seven full-time orchestras, it seemed like just one highlight among many. When all is said and done, this season Berlin will see hundreds of performances of more than seventy-five different full productions, in- cluding twenty new stagings of works ranging from Monteverdi to world premieres. Four miles west of the Staatsoper is Deutsche Oper Berlin, a 105-ye- ar-old company known for big voices and grand operas, which fielded starry casts during the years when the city was divided. Founded in 1912, in what was then the independent township of Charlottenburg, it was designed as a „Winter Bayreuth“ to show Wagner‘s modern music dra- mas to best possible advantage. The city‘s third opera hause, Komische Oper-located, like the Staatsoper.
    [Show full text]
  • BRT Past Schedule 2011
    Join Our Mailing List! 2011 Past Schedule current schedule 2015 past schedule 2014 past schedule 2013 past schedule 2012 past schedule 2010 past schedule 2009 past schedule 2008 past schedule JANUARY THANK YOU! Despite the still-challenging economy, Blackstone River Theatre saw more than 6,100 audience members attend nearly 100 concerts, dances, classes and private functions in 2010! September marked the 10-year anniversary of the reopening of Blackstone River Theatre after more than four years of volunteer renovation efforts from July, 1996, to September, 2000. Since reopening, BRT has now presented more than 1,050 events in front of more than 67,000 audience members! Look for details about another six-week round of fiddle classes for beginner, continuing beginner/intermediate, advanced intermediate and advanced students with Cathy Clasper-Torch beginning Jan. 25 and Jan. 26. Look for details about six-week classes in beginner mountain dulcimer and clogging with Aubrey Atwater starting Jan. 13. Look for details about six-week classes in beginner mandolin and also playing tunes on mandolin with Ben Pearce starting Jan. 24. There will be an exhibit called "Through the Lens: An Exploration in Digital Photography" by Kristin Elliott-Stebenne and Denise Gregoire in BRT's Art Gallery January 14 through Feb. 19. There will be an exhibit opening Saturday, Jan. 15 from 6-7:30 p.m. NOTE: If a show at BRT has an advance price & a day-of-show price it means: If you pre-pay OR call in your reservation any time before the show date, you get the advance price.
    [Show full text]
  • Season Booster 8.23.11
    SUCCESSFUL SUMMER FESTIVAL TOUR KICKS OFF 2011-2012 SEASON FOR MUSIC DIRECTOR NICHOLAS MCGEGAN AND THE PHILHARMONIA BAROQUE ORCHESTRA AND CHORALE KDFC Radio Broadcasts Return Starting September 11 All Vivaldi Disc Scheduled for Release September 13 San Francisco, CA – August 23, 2011 -- Music Director Nicholas McGegan and the Philharmonia Baroque Orchestra and Chorale began the 2011-2012 Season in August of 2011 with a prestigious Summer Festival Tour including performances of Handel’s Orlando at the Ravinia Festival, Lincoln Center’s Mostly Mozart Festival (a sold-out show), and Tanglewood to critical acclaim in all venues. Audiences gave standing ovations each night, and critics raved. The New York Times called the Orchestra “superb” and praised the “invigorating performance,” while the Boston Globe said “their playing laced precision with a heady dose of abandon.” In advance of the Ensemble’s first Bay Area performances, Philharmonia Baroque will return to the local radio airwaves on Sunday, September 11 at 9 p.m. with the first broadcast of a new series of monthly programs on KDFC. The first broadcast features the music of Mozart, with performances and interviews recorded last season with pianist Robert Levin and Music Director Nicholas McGegan. And on September 13, Philharmonia Baroque Productions will release an all-Vivaldi disc featuring Philharmonia Baroque Concertmaster Elizabeth Blumenstock, the third disc in the new project marking the institution’s return to commercial recording. Conducted by Mark Morris, the Orchestra and Chorale’s first performances in the Bay Area take place September 16, 17, and 18 at Zellerbach Hall with the Mark Morris Dance Group in of Purcell’s Dido and Aeneas featuring mezzo-soprano Stephanie Blythe and baritone Philip Cutlip.
    [Show full text]