Análisis descriptivo de elementos rítmicos, melódicos, armónicos y técnicos de 4 obras de .

Osman Said Zambrano Gómez

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Facultad de Artes - ASAB

Bogotá D.C.

2016.

1

Agradecimientos.

A mi familia, por apoyar siempre mis sueños. A mis maestros, por los conocimientos y la experiencia. A mis compañeros y amigos, por estar cerca para compartir la música.

2

Tabla de contenido.

Introducción.

1. Justificación. Pág. 5 1.1 Pregunta de investigación. Pág. 6

2. Objetivos. Pág. 7 2.1 General. Pág. 7 2.2 Específicos. Pág. 7

3. Antecedentes. Pág.8

4. Joe Satriani. Pág.9

4.1. Producción Musical. Pág.18 4.1.2 Discos en solitario. Pág.18 4.1.3. Discos con otras bandas. Pág.19 4.1.4. Métodos para guitarra. Pág.19

5. Análisis Descriptivo Musical. Pág.20 6. Conclusiones. Pág. 90

Glosario. Pág. 92 Discografía. Pág. 94 Páginas Web. Pág. 96

3

INTRODUCCIÓN.

La idea de escribir este trabajo de grado, nació de un hecho que experimenté a través de mi trabajo como músico y gestor cultural. Ya que al enfrentarme de forma directa con el gran movimiento de la música en escena, se ha forjado en mi un cuestionamiento por la falta de conocimiento por parte de algunos públicos y por supuesto por el desconocimiento de los mismos músicos, que en algunas ocasiones por falta de experiencia e interés, no sabemos cómo abordar la música desde los elementos que la conforman.

Dentro de esa experiencia, he decidido abordar en mi trabajo de grado, uno de los problemas que se presentan con mayor frecuencia a la hora de estudiar una obra musical determinada, a saber, el entendimiento de los elementos que la conforman. Ya que de ellos se puede lograr el máximo nivel para su interpretación. Por lo tanto, ésta investigación contribuye con una respuesta y una invitación para quienes aún buscan conseguir un mejor entendimiento de los elementos que conforman algunas de las obras o piezas musicales. En mi caso, lo haré a través del trabajo musical del guitarrista y compositor Joe Satriani.

Mi interés particular por Joe Satriani, surge durante mis años de práctica como estudiante, luego de una búsqueda constante por abordar técnicas y habilidades con la guitarra eléctrica, instrumento que me cautivó por sus efectos de sonido y su amplificación. Empecé a rastrear diferentes músicos virtuosos en la historia de este instrumento, encontrando a Satriani como un prodigioso músico de habilidades que a través de los años de práctica musical, se ha evidenciado de vital influencia en la formación de guitarristas eléctricos profesionales dentro del Rock instrumental.

El contenido de esta investigación hace referencia a una descripción de elementos rítmicos, melódicos, armónicos y técnicos de algunas de las obras de Joe Satriani, como lo son: Satch boogie, Summer song, Until we say goobye y Crushing day.

Para abordar en una forma idónea las composiciones de Satriani, hago uso de la metodología descriptiva cualitativa, ya que, a través de ella puedo llegar a conocer a fondo las

4

circunstancias, prácticas y modos predominantes en determinado campo a través de la descripción precisa de las actividades, objetos, proceso y personas.

1. JUSTIFICACIÓN.

Es importante destacar que parte de las motivaciones para realizar esta investigación, surgen por la necesidad de documentar o incrementar el análisis de la obra de Joe Satriani, ya que hasta la fecha se cuenta con material de estudio escaso. Tanto desde las publicaciones editoriales como libros y revistas, hasta la información a través de nuevos medios informáticos de red o internet. En ocasiones de tener suerte, algunas transcripciones o traducciones son imprecisas y de conseguir esas transcripciones, suelen ser de diferentes versiones y conciertos. En su mayoría no se aproximan del todo al audio de la grabación, tampoco cuentan con una sección donde se incluya un análisis musical idóneo.

El problema de las fuentes informativas también afecta por igual la base documental y material textual de la biblioteca de la facultad de artes ASAB. Pues a la fecha, aún no cuenta con un texto donde se pueda encontrar partituras o algún tipo de material de análisis relacionado con la música de Joe Satriani, creándose de esta manera, la necesidad de hacer una investigación detallada de algunas piezas musicales de compositores virtuosos de la guitarra eléctrica instrumental, como lo es Joe Satriani.

Por las razones ya expuestas anteriormente, ésta investigación brinda una oportunidad a la facultad de artes ASAB, junto con las personas que están involucradas en los diferentes campos de la música. En especial a los estudiantes de guitarra, que están interesados en interpretar la música de Joe Satrian. Espero que puedan contar con este texto que servirá de guía, para lograr un mejor entendimiento he interpretación de estas obras, que sin duda alguna son referente fundamental para los practicantes de técnicas instrumentales de la Guitarra eléctrica. Es sin duda un material de apoyo para los maestros de guitarra que quieran enseñar este tipo de música a sus estudiantes.

5

De igual forma esta investigación servirá para los estudiantes y docentes de los diferentes ensambles de música moderna que se encuentran en el proyecto curricular de artes musicales, que se sirven de las obras de Joe Satriani para su desarrollo musical. Para los compositores y arreglistas resultaría un acercamiento a las técnicas compositivas de uno de los exponentes más importantes del siglo XX para la guitarra eléctrica y proporcionaría un gran enriquecimiento en el campo de la apreciación musical.

Permítase ahora con esta investigación, tener un acercamiento directo con la música de Joe Satriani, a través del análisis de los elementos que conforman algunas de sus obras. Para esto se realizaron las transcripciones de los temas: Satch boogie, Summer song, Until we say goobye y Crushing day, posteriormente se realizó un análisis descriptivo de cada una de las obras.

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.

¿Cómo realizar un análisis descriptivo de elementos rítmicos, melódicos, armónicos y técnicos de 4 obras de Joe Satriani?

6

2. OBJETIVOS.

2.1 GENERAL.

 Hacer un análisis descriptivo de elementos rítmicos, melódicos, armónicos y técnicos de 4 obras de Joe Satriani.

2.2 ESPECÍFICOS.

 Identificar aspectos relevantes de la biografía de Joe Satriani.

 Realizar transcripciones de las cuatro obras escogidas.

 Realizar un análisis descriptivo de elementos rítmicos, melódicos, armónicos y técnicos de las transcripciones.

 Indagar sobre detalles históricos de cada obra.

7

3. ANTECEDENTES.

Cómo documento, se puede encontrar, Satriani Joe (1993) Secretos de mi técnica para guitarra, versión española, CherryLane Music Company, este método consiste en la organización de 41 lecciones para guitarra hechas por Satriani para la revista Guitar for the practicing musician y se trata de un conjunto de lecciones concisas, útiles y completas en las que el autor explica algunos de los aspectos más importantes de su técnica en una forma sencilla y sobre todo muy práctica, este antecedente es importante porque qué mejor que aprender del propio Satriani los elementos de su técnica.

En la red se puede encontrar análisis de obras de Joe Satriani hechos por otros músicos como es el caso de Senabre, Marcos (2008) Análisis de Musterion de Joe Satriani. El músico en forma, este antecedente es de vital importancia, ya que el guitarrista que presenta el análisis nos muestra una forma idónea para entender las obras de Satriani, además de una explicación de su estilo en particular. Incluye la relevancia que tienen las composiciones de Satriani para los estudiantes de guitarra eléctrica, de la necesidad de emplear su repertorio como componente académico, que debe manejar todo guitarrista eléctrico profesional.

También, se pueden encontrar trabajos de grado hechos por estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas acerca de otros guitarristas contemporáneos a Joe Satriani, tal es el caso de Daza Pulido David Santiago (2010), quien ha hecho una investigación llamada: La interpretación de como guitarrista eléctrico en la Chick Corea Electric Band. Este antecedente es importante para la presente investigación porque aporta conceptos de análisis para comprender el estilo, interpretación y técnicas utilizadas en la guitarra eléctrica.

Otra investigación es la realizada por Poveda Flores Carlos Arturo (2009), Mega Virtuosismo los años de Marty Friedman. En este trabajo, se pueden encontrar muchos aspectos importantes sobre la trascendencia de la guitarra eléctrica dentro del desarrollo de la música contemporánea, además de la

8

utilización de muchos recursos, técnicas y elementos teóricos usados por los guitarristas del siglo XX.

En cuanto al respectivo análisis musical, existe una tesis doctoral realizada por Royo Abenia Alberto (2006), El análisis como herramienta para la interpretación de la música atonal para guitarra. Esta investigación ha sido fundamental, para mi trabajo, pues su importancia se evidencia en el aporte de conceptos fundamentales en diversos aspectos relacionados con la interpretación y el análisis musical, además de ser una gran fuente bibliográfica y discográfica.

4. JOE SATRIANI.

Para dar inicio a esta investigación, es necesario dar algunas descripciones personales y profesionales de éste prodigioso músico. Joe Satriani nació en New York el 15 de Julio de 1956. Crece en el interior de una familia italoamericana, en medio de una infancia influenciada por la música. Su niñez estuvo marcada por un ambiente musical, fomentado por sus padres y hermanos, quienes practicaban música en casa durante los momentos familiares y de forma libre.

Como todo niño y siendo el menor de cinco hermanos, se dejó llevar por los sonidos musicales que se escuchaban e interpretaban en casa. Aquellos sonidos no eran sencillos, sus padres habían crecido dentro de la generación del Jazz, la música clásica y la música orquestal. Para los nueve años, Satriani empieza sus prácticas musicales con la batería, instrumento al que le dedica dos años. Su maestro le enseñó durante esos años gramática musical y a interpretar el instrumento, pero Satriani no mostró mucho interés en ello.

Posteriormente, El boom noticioso de la trágica muerte de Jimi Hendrix, acerca a Satriani durante su adolescencia a la guitarra eléctrica, descubriéndose así su gusto y afinidad por éste instrumento. Así que Satriani, motivado por los sonidos de la guitarra, decide abandonar el fútbol americano al que dedicó parte de su infancia, para poder emplear su tiempo en el estudio total de la guitarra.

El mismo Satriani afirma “Eventualmente comencé a sentir que no coordinaba, no había esa sensación de naturalidad que tenía

9

cuando jugaba al fútbol (americano) o al béisbol y comencé a sentirme incómodo y dejé de tocar”.1

Tras el fracaso de la batería, después de algunos meses Satriani comenzó por iniciativa a practicar con la guitarra de casa, escuchando y tratando de emular a sus músicos favoritos. Luego de algunos años, más exactamente a finales de los años sesenta, Satriani estaba por completo involucrado con la música y tras la muerte de Hendrix, se incrementaron sus estímulos por la Guitarra, persiguiendo así su sueño de ser un guitarrista consagrado y el mejor de todos los tiempos.

Satriani, “Fue Hendrix quien me hizo perder la cabeza de niño aunque en aquel momento no sabía porque. Por supuesto, ahora puedo razonarlo con la perspectiva del tiempo, pero en aquel momento la música salía de la radio y la habitación empezaba a girar. El primer disco de Hendrix fue bastante rompedor y excepcional. Tenía todo lo que yo quería oír de una guitarra eléctrica. La música era muy profunda y la producción muy interesante. Su estilo era único.”2

Parte de sus motivaciones ocurren dentro de su familia, pues al ver a sus hermanos mayores estar dentro de la música de forma permanente, ver que dedicaban gran parte de su tiempo en la escritura e interpretación de música como el Folk. Lo hacían todo el tiempo, en casa, en el colegio y en todo su tiempo libre.

“Ese fue mi comienzo, escuchaba a Wes Montgomery, Miles Davis, John Coltrane pero también a Beethoven, Verdi, Puccini sin dejar de lado a Chuck Berry, James Brown, el Motown, el primer Rock and Roll. Para cuando tenía 14 años ya era un adolescente loco, tocaba Jimi Hendrix, Black Sabbath y Led Zeppelin eso era lo que realmente amaba y todo lo otro formaba parte de mi background musical y creo que nunca me ha abandonado. Nunca me consideré un músico de un solo estilo.”3

1. http://www.elguitarrista.net/entrevistas/joe_satriani.html Consultado en Septiembre de 2012.

2. JOE SATRIANI, Guitarra total 2004. Pág. 47

3. http://www.elguitarrista.net/entrevistas/joe_satriani.html Consultado en Octubre de 2012.

10

Five Towns College lo acoge como estudiante de música a los 16 años. Alternando su actividad académica convencional, junto con el aprendizaje de la guitarra. Durante ésta época, Satriani reconoce que su formación fue crucial, debido a su aprendizaje de teoría musical, de igual forma porque emprende su carrera como compositor, se da paso a la originalidad y deja que las notas y el orden de los sonidos lo guíen.

“empecé con un profesor llamado Bill Westcot…” “…Bill nos enseñaba teoría musical en la tradición clásica. Teníamos que aprender a leer a vista, a escribir para un cuarteto de cuerda, orquestar y dominar al menos un instrumento que no supiéramos tocar cuando empezamos, él fue quien me dijo: “deberías escribir algo cada día, porque quizás en un par de años te des cuenta que no eres tan bueno como guitarrista, y entonces, ¿Qué harás?”. Fue entonces cuando decidí empezar a escribir, centrarme en la comprensión de la teoría que él me enseñaba y tratar de llevarla a mis experiencias. Empecé a llenar el vacío entre las escalas y modos, y lo que yo oía…” “…cuando terminé el secundario, tenía casi 18 años y ya había aprendido más teoría de la que aprendía alguien yendo a la universidad de música durante 4 años.”4

Para esos años, también tomaba clases con el mismo profesor y estaba 1 o 2 grados atrás de Satriani. A los 14 años Satriani tocaba en shows, a los 16 tocaba en clubs y bares, a los 17 ya salía en pequeñas giras tocando mucho y también toco el bajo con su profesor de música en varios shows. Tenía una muy buena educación musical, tanto en lo técnico como en tocar rock and roll y siempre tocando en frente de una audiencia.

Es necesario destacar el importante papel que ha desempeñado Satriani como profesor, formando con dedicación y constancia a gran cantidad de guitarristas, algunos de los cuales han alcanzado el reconocimiento mundial. Entre ellos se encuentran Steve Vai, Alex Skolnik (Testament, AS Trio), Kirk Hammett (Metallica), Tom Morello (RATM).

4. http://www.elguitarrista.net/entrevistas/joe_satriani.html Consultado en Octubre de 2012.

11

Para 1974 comienza a recibir clases de Lennie Tristano, conocido guitarrista y pianista de jazz, estilo que no abandona nunca en la intimidad, Pero sin dejar de lado su faceta compositiva, que está claramente orientada al rock.

“Cuando tenía 17 años comencé a estudiar en una universidad de música y la pasaba muy mal, era muy lento y todo lo que me enseñaban ya lo había aprendido en la secundaria, era muy frustrante. Me estaba quejando de eso con un compañero y él me comentó sobre Lennie Tristano, yo no sabía ni quién era. Fui con Lennie por casi 2 meses y tomé 7 clases. Fue una experiencia muy buena pero extremadamente difícil. La cantidad de trabajo que él me daba para hacer era más de lo que yo había hecho en toda mi vida y me exigía más práctica de la que nunca había manejado…” “… fue él quien me enseñó lo que realmente era ser músico y sin nunca mostrarme algo propiamente dicho, ya que siendo él un pianista ciego nunca se acercó y acomodó las manos para mostrarme algo…”5

Tras años de experiencia y una adolescencia dedicada casi por completo al estudio y aprendizaje de los fundamentos musicales, Satriani durante 1978, se muda a Berkeley California (EE.UU), Ingresa en el prestigioso . Donde fomenta sus estudios profesionales en música, y donde continúa su actividad como docente. Para Satriani la retroalimentación al compartir los saberes en música es fundamental.

Entonces es en 1984 cuando Joe Satriani, saca su primer EP titulado: The Joe Satriani EP. Durante este año, Satriani adopta una estética rockera, que incluía pantalones de cuero, gafas de sol, cabello largo y un performance rebelde, digno de un Rock Star, sin embargo, años después sería asociado con una estética distinta, muy alejada del rockero irreverente, por un músico tradicional, disciplinado y muy serio. A pesar de la calidad de su trabajo, el EP no alcanzo el éxito comercial, aunque ayudo a Satriani a convertirse en un músico con una gran reputación en la escena californiana y de esa forma llamar la atención de

5. http://www.elguitarrista.net/entrevistas/joe_satriani.html Consultado en Octubre de 2012.

12

algunos sellos independientes.

Luego de dos años después de un éxito en ventas, se publica su primer LP: Not of this earth. Joe continúa lejos de otros guitarristas mucho más populares, como Eddie Van Halen.

“Aun así, su fama comienza a extenderse entre músicos de la talla de , o el propio Van Halen, quienes hacen referencia a Satriani como el nuevo "goldenboy" de la guitarra eléctrica.”6

Satriani ha estado siempre agradecido con sus mejores amigos, también con su alumno más popular, Steve Vai, quién ya se había labrado un futuro como guitarrista entrando en la banda de Frank Zappa. A pesar de su gran éxito, Steve Vai no se olvidó de su maestro y mentor, más bien desde su posición privilegiada, trató de ayudar a Joe Satriani, citándole constantemente en entrevistas, alabándole en público, presentándole a grandes músicos, y mostrando su trabajo a otras personas.

Dave Lee Roth escogió a Steve Vai para su banda, convirtiéndolo en un personaje público de cadenas tan importantes como MTV, y estrella de revistas como Rolling Stone, éste aprovechó el momento para promocionar más a Joe Satriani. Sin embargo, todo esto no habría servido de nada sin el trabajo del propio Joe Satriani. Para 1987, desafió los clichés del rock, publicando un disco instrumental, que batiría todos los records históricos en ventas de un álbum de guitarra, superando incluso los discos en formato trío de Al Di Meola, John McLaughin y Paco de Lucía, hasta el momento, los más vendidos en la historia de la guitarra contemporánea.

Surfing with the alien, fue uno de los mejores discos de rock instrumental que han existido, según medios especializados como las revistas: Guitarrista, Guitarra total, Guitar Player, entre otros. Cuenta con un repertorio en el que se destacan baladas como Always with you, always with me, temas rockeros como Satch Boogie, Ice 9, o el tema homónimo del disco, cortes con un toque más experimental como Circles o Lords of Karma,

6. JOE SATRIANI, Guitarra total 2004. Pág. 47

13

o Midnight, en la que sorprende su uso semi-percusivo del tapping a 8 dedos, “Satriani se gana el título de icono de la guitarra de rock, pasando a formar parte de un grupo selecto junto a Jimi Hendrix, Richie Blackmore, Jimmie Page, Eddie Van Halen, o el propio Steve Vai”.7

“…Satriani demuestra que es capaz de repetir una secuencia de notas de veinte formas diferentes, pero también se mueve por el mástil a altas velocidades y con una limpieza muy bien trabajada…”8

Satriani entonces es considerado como el mejor guitarrista del año, según Revistas como Guitar Player, a lo mejor como uno de los grandes de la década. Solían compararlo con grandes artistas como Mick Jagger quien es toda una estrella del rock. Sin embargo, Siempre se ha declarado como un músico y guitarrista de grupo, pues las sesiones y conciertos suyos, son verdaderas obras entre bandas y otros artistas invitados, sus escenarios predilectos compartidos con grandes artistas fueron pubs o salas, dónde se permitía la versatilidad.

Esa versatilidad le lleva a ser conocido como un músico destacado y multi-instrumentalista, pues en Surfing With the alien Es el mismo Satriani quien hace la grabación del bajo, los teclados, y parte de la percusión. Además su sonido empieza a tener personalidad y empieza la leyenda. Stu Ham y JeffCapitelli, son las productoras estadounidenses, que impulsan sus producciones y lo lanzan al éxito de este disco. Momento en que el resto de los instrumentos pasan a ser interpretados, tanto en estudio, como en vivo, por músicos de sesión de gran prestigio, en su mayoría, admiradores suyos y seguidores del jazz, la fusión, el rock y blues.

El éxito de su producción Surfing with the alien hace que la gran marca Ibanez contrate a Joe Satriani como su músico promocional “endoser”. Asunto que lanza a Satriani a la fama y empieza a recibir colaboración a gran escala. Como es un

7. http://www.guitarristas.info/reportajes/joe-satriani-monografico-estilo- salto-fama/1236. Consultado en Octubre de 2012.

8. http://www.guitarristas.info/reportajes/joe-satriani-monografico-estilo- salto-fama/1236. Consultado en Octubre de 2012.

14

músico de categoría, puede tocar con otras guitarras, pero es técnicamente imposible que se aleje de Ibanez como su marca favorita. Ya que las guitarras están diseñadas para su técnica.

Junto con su carrera, Satriani luego se rodea de músicos de gran prestigio, aumentando considerablemente el número de músicos que le siguen a cada show y con los cuales ha trabajado de forma conjunta (ha sido guitarrista de gira de , entre muchos otros), Entre sus colaboradores, emprende una búsqueda del grupo de rock perfecto, una banda al más puro estilo garaje, que no culminaría, por motivos profesionales y de tiempo, hasta la creación de .

Antes de eso, Joe Satriani confirmó su genialidad como solista con discos como o , para algunos expertos como la revista Kerrang, estos álbumes son incluso superiores a Surfing with the alien. De hecho, Flying in a blue dream supera en ventas al anterior, algo que parecía casi imposible, dadas las grandes cifras en el ámbito de la música instrumental. Si bien el LP contiene algunos cortes con voz, los sencillos más vendidos son temas instrumentales, que forman parte de su repertorio clásico en directo.

“…Se hizo habitual ver a Joe cantando, tocando la armónica, o manteniendo dúos con el teclista o los otros guitarristas de su banda, a los que trataba de conceder su momento de gloria...”9

Joe Satriani se ha caracterizado por ser un músico de mente abierta, que experimenta y fusiona géneros como: techno, drum 'n bass, hard rock, heavy metal, jazz, blues y música industrial, sin embargo siempre se ha definido como un guitarrista de rock, destacando entre sus influencias a músicos como Eric Clapton, Jeff Beck, Brian May, Jimi Hendrix, o Jimy Page. Como tal, es todo un explorador del sonido.

Posteriormente y con el paso de los años, Joe Satriani se fue desligando cada vez más de la corriente “Shred”, sobre todo con la exageración del movimiento, que degeneró en la aparición de guitarristas capaces de tocar a grandes velocidades, pero cuyos discos carecían de melodías coherentes y expresivas,

9. http://www.elguitarrista.net/entrevistas/joe_satriani.html Consultado en Octubre de 2012.

15

justamente el extremo opuesto que siempre pretendió representar la música de Joe Satriani, mucho más sencilla, pero con una mayor expresividad.

Mientras trabaja en paralelo con su carrera en solitario, Satriani trata de emular el formato de que tantos éxitos reportara a Paco de Lucía, Al Di Meola y McLaughin, trasladándolo al ámbito de la guitarra eléctrica.

En 1996 lanza el proyecto G3, junto a su gran amigo, Steve Vai. Ambos pasan a ser una pieza fija de las giras, invitando a un tercer guitarrista de fama mundial a tocar con ellos. El formato se basa en la presentación en solitario de los guitarristas, tocando temas de su repertorio en solitario, para luego pasar a hacer una "jam" en la que los tres improvisan y cantan canciones clásicas. El músico más versionado por ellos ha sido Jimi Hendrix.

Entre otros artistas, han formado parte del G3 Eric Johnson, , Paul Gilbert, John Petrucci, Steve Lukather, Andy Timmons. En el mercado existen tres grabaciones oficiales, publicadas en VHS, DVD y CD.

Recientemente Joe Satriani se encuentra trabajando con una banda llamada ChickenFoot, reconocida como una de las “superbandas modernas”, término utilizado para referirse a una banda formada por músicos de gran prestigio que han destacado en bandas estrellas.

La formación de ChickenFoot la completan Michael Anthony, bajista y co-fundador de Van Halen, Chad Smith, baterista de los Red Hot Chili Peppers, y Sammy Hagar, vocalista/guitarrista de Montrose y Van Halen, entre otros.

También ha colaborado con músicos como Tarja Turunen, ex vocalista y fundadora de Nightwish, que ha contado con él en su disco en solitario, o sus proyectos paralelos, como el G3. A lo largo de su carrera Joe Satriani ha colaborado con un gran número de artistas entre los que se incluyen:

1986 Crowded House, Crowded House.

1986 Greg Kihn, Love And Rock And Roll

16

1987 Danny Gottleib, Aquamarine

1988 , Radio Free Albemuth

1988 Blue Öyster Cult, Imaginos

1988 Possessed, the Eyes of Horror

1991 Alice Cooper, Hey Stoopid

1992 Spinal TapBreak, Like the Wind

1996 Pat Martino, All Sides Now

1996 Greg Kihn, King Biscuit Flower Hour

1997 Steve Vai, Eric Johnson, G3: Live in Concert

1997 Steve Vai, Alex Lifeson, Joe PerryMerry, Axemas Volume 1

2003 Steve Vai, Yngwie Malmsteen, G3: Rockin' in the Free World

2003 The Yardbirds, Birdland

2004 Jordan Rudess, Rhythm of Time

2005 Steve Vai, John Petrucci, G3: Live in Tokyo

2006 Ian Gillan, Gillan's Inn

2006 Particle, Transformations Live for the People

2007 John 5, The Devil Knows My Name

2007 Dream Theater, Systematic Chaos

2007 Stanley Clarke, Guitar Masters, Vol. 1

2008 Funtwo, YouTube Live

2008 Jason Becker, Collection

2009 Chickenfoot, Chickenfoot

2010 Steve Miller Band, Bingo!

2010 Tarja, What Lies Beneath

17

2011 Chickenfoot, Chickenfoot III10

4.1. PRODUCCIÓN MUSICAL.

Desde su EP debut de 1984, Joe Satriani ha publicado cinco discos en directo, cuatro recopilatorios, tres EP y catorce álbumes de estudio, de los cuales tres han sido certificados oro en Estados Unidos, mientras que Surfing with the alien recibió el disco de platino.

4.1.2. DISCOS EN SOLITARIO.

1986. Not Of This Earth.

1987. Surfing With The Alien.

1988. Dreaming # 11.

1989. Flying In A Blue Dream.

1992. The Extremist.

1993. The Beautiful Guitar.

1993. The Machine.

1995. Joe Satriani.

1998.

2000. Engines of Creation

2000. Additional Creations.

2001. Live In San Francisco.

2002. Strange Beautiful Music.

2003. The Satch Tapes. DVD. Documental.

2003. The electric Joe Satriani An Anthology.

10. file:///D:/Mis%20im%C3%A1genes/Joe_Satriani_discography.htm Consultado en Octubre de 2012.

18

2004. Is there love in space?

2006. .

2006. Satriani Live.DVD.

2008. Professor Satchafunkilus and The Musterion Of Rock.

2010. Live In Paris.DVD.

2010. The Essential Joe Satriani.

2010. Black Swans and Wormhole Wizards.

2012. Sathchurated. DVD.

4.1.3 DISCOS CON OTRAS BANDAS.

1997. G3 Live In Concert.DVD.

2003. G3 Rockin` n in the Free World.CD.

2003. Live in Denver.DVD.

2005. Live in Tokyo.CD & DVD.

2009. Chickenfoot.CD.

2011. Chickenfoot III.CD.

4.1.4. MÉTODOS PARA GUITARRA.

1993. Secretos de Mi Técnica Para Guitarra.

19

5. ANÁLISIS DESCRIPTIVO MUSICAL.

Satch boogie.

Esta canción pertenece al segundo álbum de Joe Satriani llamado Surfing with the alien publicado en 1987. Para algunos críticos como la Revista Guitarrista es uno de los más importantes álbumes de guitarra de los años ochenta y concedió a Joe Satriani una reputación de virtuoso de la guitarra.

La forma de la obra es:

Sección. A Tema. B Solo. C Puente. A Tema.

Compás. 1-28 29-97 98-120 1-28

Sección I

Tema.

(0’00’’ – 0’34’’)

El tema va desde el compás 1 a 28.

Motivo rítmico:

Escalas:

Pentatónica de Am:

20

Blues:

Dórica de A:

Partitura:

21

22

´

En la primera parte de esta sección se presenta el motivo rítmico (compases 4 y 5). La melodía se mueve en su mayor parte en una figuración rítmica de corcheas y negras, a excepción del primer tiempo del compás 12, donde las notas son tocadas en un ritmo de tresillo de corcheas, lo mismo que en el compás 18. En el compás 13 las notas son tocadas en un ritmo de tresillo de negras. Los intervalos de la melodía están en el rango de segunda menor hasta dos octavas (tercer tiempo, compas 20).

La melodía de esta sección, en general se mueve dentro de la escala de Am eólico, aunque hay partes en las que se hace prestamos del modo mayor, (compases 7, 9, 10, 11 y 23).

También se observa la utilización de acordes cromáticos como los que aparecen en los compases 13 y 18.

La sección finaliza con un armónico artificial al cual se le baja la afinación con la palanca del tremolo.

23

Sección II

Solo.

(0’35’’ – 2’37’’)

Compases 29 a 97.

Para su análisis el solo lo hemos dividido en 8 frases:

Estructura armónica:

Escalas:

Am pentatónica:

24

A dórico:

F#m blues:

F#m pentatónica:

Partitura:

25

La frase se mueve en su mayor parte en un ritmo de corcheas y negras a excepción del compás 35 donde la melodía está tocada en un ritmo de tresillos de corcheas.

La melodía se mueve en la escala de Am pentatónica aunque en algunos compases se usan otras escalas, por ejemplo en el compás 33 donde aparece la nota f# que es el sexto grado de la escala de A dórico, y los compases 34 y 35 donde aparece la nota d# que es la nota que da la sonoridad característica del blues en la escala de Am pentatónica.

La frase está tocada con una técnica de pick alternado, se usan bends de medio tono y de un tono.

Frase 2:

26

La frase 2 está tocada en un ritmo de corcheas y negras, los intervalos están en un rango de segunda y octava. La melodía se mueve dentro de la escala de Am pentatónica. La técnica usada es la de pick alternado, armónicos con bends (compases 37 y 38), y bends de medio tono y un tono.

Frase 3:

27

La frase 3 es tocada en un ritmo de corcheas, negras y negras con puntillo. La melodía se mueve dentro de la escala A dórico, los intervalos están en un rango de segunda menor y onceava. Las técnicas usadas son las de pick alternado, armónicos artificiales y bends de medio tono y de un tono.

Frase 4:

28

En la frase 4 la densidad rítmica aumenta ya que la primera parte es tocada en un ritmo de corcheas, semicorcheas y tresillos de corcheas (compas 54 y 55). Ésta primera parte entra con una escala de F#m eólico a la cual se le hacen algunos cromatismos, la siguiente parte de la frase se desarrolla dentro de la escala de F#m pentatónica.

Frase 5:

29

La frase 5 es tocada en un ritmo de corcheas y negras a excepción del primer tiempo del compás 67 donde aparece un tresillo se corcheas. La melodía se mueve en su mayor parte dentro de la escala de A dórico. Las técnicas usadas son las de pick alternado, bends de medio tono, un tono y un cuarto de tono (tercer tiempo, compas 67), bends dobles (compases 64 y 65), ligados y armónicos.

Frase 6:

En la frase 6 la densidad rítmica aumenta, aparecen los seisillos de semicorcheas y quintillos de semicorcheas. Se mantiene un pedal sobre la nota a, y la melodía se mueve en su mayor parte por grados conjuntos dentro de la escala de A dórico. Las técnicas usadas para esta parte son el tapping y los armónicos. Hacia el final de la frase se ejecuta un armónico sobre la nota c (compas 74) al cual se le baja la afinación mediante la palanca del tremolo.

30

Frase 7:

La frase 7 está tocada sobre un ritmo de corcheas, tresillo de corcheas, negras y negras con puntillo. La melodía se mueve dentro de la escala de A dórico por grados conjuntos armonizados por intervalos de tercera y sexta. El rango de intervalos es de segunda y decima. La técnica usada para esta parte es la de pick alternado.

Frase 8:

31

La frase 8 está tocada en un ritmo de corcheas, negras y negras con puntillo. La melodía se mueve dentro de la escala de F#m pentatónica mayormente por grados conjuntos, el rango de intervalos es de segunda a novena. Las técnicas usadas para esta frase son las de pick alternado, ligados, bends de medio, un tono y un tono y medio, armónicos y slides.

Sección III

Puente.

(1’52’’ – 2’38’’)

El puente va desde el compás 98 a 120.

32

Partitura:

33

En esta sección la densidad rítmica aumenta, la melodía es tocada en un ritmo de semicorcheas y quintillos de semicorcheas. La melodía se mueve principalmente sobre las notas del arpegio de cada acorde, con algunas notas de paso y agregaciones, por ejemplo en el compás 106 la nota f# en la agregación 13 del acorde de A, o el compás 109

34

donde la nota f# es la agregación 9 del acorde de E. Las técnicas usadas para esta sección son: el tapping y los ligados.

Sección IV

Tema.

(2’38’’ – 3’13’’)

Se repite el tema.

35

Summer song.

Esta canción pertenece al álbum The extremist publicado por Joe Satriani en el año 1992 y re-lanzado en el año 1997 con Epic Records.

La canción Summer song fue utilizada para un comercial de Sony durante la época de su lanzamiento y actualmente se la utiliza mucho como banda sonora de eventos de automovilismo en la radio y la televisión.

Este disco es clave para Joe Satriani ya que con él fue nominado a los premios Grammy en la categoría “mejor disco instrumental” a principios de los 90's.

La forma de la obra es:

Sección. Introducción. Solo. Tema. Puente. Introducción Coda. Tema

Compases 0-16 71- 104- 145- 153-168 169- 17- 103 144 152 196 70

Sección I

Introducción.

(0’00’’ – 0’64’’)

La primera parte de esta obra empieza con una introducción que va hasta el compás 16.

En esta sección mientras la guitarra de acompañamiento toca los acordes alternándolos con notas abiertas y muteo de palma, la guitarra solista toca la melodía aplicando la técnica de armónicos naturales. Joe Satriani usa un efecto de “Delay”, para crear una

36

sensación de repetición después de que toca cada grupo de armónicos.

Estructura armónica:

La escala que Joe Satriani usa para esta sección es A Mixolidio.

Motivo rítmico:

Armónicos:

Los armónicos son tocados sobre las notas del arpegio de A7. Durante el acorde D/A igualmente se tocan las notas del arpegio incluyendo la nota C# formando un acorde Dmaj7.

37

La nota G (b7 con respecto a la escala), que da la sonoridad característica del modo Mixolidio es enfatizada al ser tomada por un salto de 4J, además es la nota más alta de esta sección.

El Delay produce un efecto de eco o repetición en el compás siguiente al que se ejecuta cada grupo de armónicos, dando la sensación de que la guitarra vuelve a ejecutar los armónicos.

Sección II

Temas.

(0’24’’ – 1’43’’)

Esta sección va desde el compás 17 a 70 y se encuentra dividida en dos sub secciones que identificaremos como temas A y B.

Tema A (0’64’’ – 1’10’’) (compases 17 a 48):

Estructura armónica:

Escala:

A mixolidio:

Motivo rítmico:

38

Frase 1:

La primera frase presenta el motivo rítmico. La melodía se mueve en general sobre el arpegio del acorde con algunas notas de paso y

39

bordadura, por ejemplo en el compás 18 se puede observar sobre el acorde de D que la melodía suena con las notas f# y d, con la nota e como paso y bordadura entre ambas.

La nota G que da el sonido característico del modo A mixolidio no es muy enfatizado en esta frase, por lo que la sensación auditiva es de una tonalidad de A mayor.

Esta frase se caracteriza por los bends de medio tono, por ejemplo en el cuarto tiempo del compás 21, la nota g, es alcanzada desde el f#.

Frase 2:

40

Esta frase es básicamente una repetición de la primera, a la octava y con algunas variaciones melódicas, por ejemplo en el compás 21 donde se hace ejecutan un grupo de armónicos para dar variedad a la melodía.

Tema B (1’11’’ – 1’43’’) (compases 49 a 71):

41

Estructura armónica:

Motivo rítmico:

Escalas:

Am pentatónica:

Am natural:

A dórica:

42

Partitura:

43

Durante la primera parte del tema se presenta el motivo rítmico, a diferencia de la anterior parte, en ésta, la melodía se mueve más por grados conjuntos que sobre las notas del arpegio, los bends en su mayoría son de un tono.

Se usa los slides descendentes o la palanca de tremolo para los finales de frase, por ejemplo en el compás 56, donde la frase finaliza con un slide descendente de un tono ejecutado con la palanca del tremolo.

44

Sección III.

Solo.

(1’44’’ – 2’31’’)

El solo va desde el compás 71 a 103 y se encuentra dividido en tres sub secciones que se han delimitado según su armonía:

Sub sección a (1’44’’ – 2’08’’) (compases 71 a 87):

Estructura armónica:

Escala: G dórico.

45

Frase

La melodía de esta primera frase se mueve en general sobre las notas del arpegio, con algunas notas de paso y bordadura entre ellas. La nota característica del modo G dórico (e) no es enfatizada demasiado ya que es tomada como nota de paso o bordadura, excepto en el primer tiempo del compás 75 donde es alcanzada por un salto descendente de tritono.

En el compás 77 aparece la técnica de armónicos artificiales con bend, en la que primero se logra conseguir el sonido del armónico para luego ejecutar el bend.

46

Frase 2:

En esta frase se da una mayor densidad rítmica, ya que las notas se tocan en un ritmo de semicorcheas, haciendo un contraste con las frases anteriores que estaban tocadas sobre corcheas, negras y blancas en su mayoría.

Se mantiene un pedal sobre la nota g, mientras la melodía se mueve en su mayoría por grados conjuntos.

Las notas son tocadas sobre una misma cuerda, mediante la técnica de ligados.

Sub sección b: (2’09’’ – 2’19’’) (compases 88 a 95):

47

Estructura armónica:

Escala:

D mixolidio:

Partitura:

En esta frase se logra un contraste entre técnica y densidad rítmica, ya que la primera parte de la frase está tocada sobre corcheas, negras y blancas, se tocan acordes, a los cuales se les baja la afinación mediante la palanca del tremolo, por ejemplo en el cuarto tiempo del

48

compás 87, donde a las notas a y c, se les baja la afinación con la palanca del tremolo.En la segunda parte de la frase aparecen las notas ejecutadas sobre semicorcheas, creando un contraste con la primera parte, las notas son tocadas en su mayoría mediante la técnica de ligados.

Sub sección c: (2’20’’ – 2’31’’)(compases 95 a 103):

Estructura armónica:

Escalas:

D mixolidio:

E mixolidio:

49

Partitura:

En esta última parte la densidad rítmica baja, las notas son tocadas en su mayoría en un ritmo de corcheas, por grados conjuntos, y hacia el final de la frase usando cromatismos.

En la primera parte de la frase la nota característica del modo D mixolidio, es enfatizada siendo tomada por salto, como se puede observar en el cuarto tiempo del compás 96.

Para finalizar la frase la nota característica del modo E mixolidio es enfatizada, al ser la nota más alta de la frase, y tomándola como nota final.

50

Sección IV

Temas.

(2’30’’ – 3’30’’)

Esta sección va desde el compás 104 a 144.

Tema A (2’30’’ – 2’53’’) (compases 104 a 120):

Se repite el tema A.

Tema B (2’54’’ – 3’30’’) (compases 121 a 144):

Se repite el tema B.

Sección V.

Puente.

(3’32’’ – 3’44’’)

Esta sección va desde el compás 145 a 152.

Estructura armónica:

Escala:

A mixolidio:

51

Partitura:

En esta parte la densidad rítmica aumenta ya que aparecen los tresillos y seisillos, la melodía en general se mueve sobre las notas del arpegio, con notas de paso y de bordadura.

La melodía es tocada usando las técnicas de slides y ligados.

52

Sección VI.

Introducción.

(3’44’’ – 4’08’’)

Esta sección va desde el compás 153 a 168.

Se repite la introducción.

Sección VII.

Coda.

(4’09’’ – 4’50’’ fade out.)

Esta sección va desde el compás 169 a 196.

Estructura armónica:

Escala:

A mixolidio:

53

Partitura:

54

La densidad rítmica se mantiene en esta parte con respecto a la anterior. La primera parte de la frase se mueve principalmente en grados conjuntos, las notas son tocadas sobre corcheas y semicorcheas, en el compás 79 aparecen los tresillos con lo cual aumenta un poco más la densidad rítmica, las notas son tocadas mediante la técnica de slides descendentes. A partir del compás 81, las notas son tocadas sobre un ritmo de semicorcheas, usando la técnica de ligados, creando un poco más de tensión hacia el final de la frase.

55

Until we say goodbye.

Esta es una canción perteneciente al álbum Engines of Creation publicado en el año 2000. El álbum es un experimento de fusión de guitarra con los géneros de techno, drum 'n bass, y música industrial.

Todas las canciones, a excepción de Until We Say Goodbye fueron remezcladas con “plataformas informáticas” y manipuladas digitalmente con software y sintetizadores. Esta canción está en la línea de sus trabajos anteriores, tanto melódicamente como desde el punto de vista de la producción.

El álbum se originó en sesiones de grabación experimentales que Satriani realizó en el estudio que tiene en su propia casa. El guitarrista compuso los nuevos temas con un teclado, grabándolos directamente como archivos midi en discos extraíbles. Estos discos los llevó consigo en las giras y en los descansos entre conciertos trabajaba las canciones.

“creo que en ciertos aspectos este álbum ha sido como volver a lo que ya había hecho en mi primer disco, quería utilizar las últimas tecnologías que tenía a mi alcance para encontrar nuevos sonidos y formas de expresión, así que ha sido un trabajo muy personal y experimental”11

La canción Until We Say Goodbye fue nominada en 2001 a un Premio Grammy por mejor canción de rock instrumental.

Se ha escogido esta canción por ser un ejemplo muy representativo del estilo de Joe Satriani.

11. http://lesdeux.bligoo.com/content/view/73700/Entrevista-con-Joe- Satriani.html#.UGMRuKXrrsIConsultado en Septiembre de 2012.

56

La forma del tema es: Sección Tema. Puente. Solo. Puent Tema. Coda . e. . Compás 1-28 29-32 33-48 49-53 54-81 82- . 85

Sección I

Tema.

(0’00’’ – 1’29’’)

La sección 1 de esta obra es en la que se encuentra el tema, va desde el compás 1 a 28.

En esta sección la guitarra solista es acompañada por un sintetizador tocando los acordes, la guitarra usa un efecto de “overdrive” y delay.

Estructura armónica:

57

Escala:

F lidio:

Motivo rítmico:

Partitura:

58

59

El motivo es presentado en los dos primeros compases de esta parte. La melodía se mueve en su mayoría sobre las notas del arpegio de cada acorde usando algunas notas de paso y de bordadura. La nota característica del modo F lidio (b) no aparece sino hasta el compás 11, y es la única vez que aparece en toda la sección, sin embargo en el acompañamiento aparece en los acordes: Cmaj7, Em y Gadd9, por lo que ya desde el segundo compas tenemos la sensación del modo F lidio.

En cuanto a la técnica las notas son tocadas con pick alternado, y el vibrato siempre está dentro de una figuración de semicorcheas y tresillos.

Sección II

Puente.

(1’30’’ – 1’38’’)

Esta sección va desde el compás 29 a 32.

Estructura armónica:

60

Partitura:

Esta sección que hemos denominado puente, está compuesta por un riff sobre los acordes de Am y G, con algunas acordes de paso, por ejemplo en la primera corchea del cuarto tiempo en el compás 29, encontramos las notas d, a y b, esto nos daría un acorde de Asus4add9, sin embargo dada su corta duración tomamos estos acordes como paso.

En cuanto a la técnica, estos acordes son tocados con los dedos.

En el compás 32, encontramos una pequeña parte melódica tocada con la técnica de sweep- picking que nos da paso al solo.

61

Sección III

Solo.

(1’39’’ – 2’31’’)

Esta sección va desde el compás 33 a 48.

Estructura armónica:

Escala:

Dm:

Dm pentatónica:

62

Partitura:

63

En esta sección la tonalidad cambia a Dm, se destaca la utilización del shred, combinando las frases virtuosas con partes más melódicas. En esta sección Joe Satriani usa técnicas como: sweep picking, ligados, slides, bends y saltos de cuerda.

El solo empieza con una frase por grados conjuntos sobre negras y semicorcheas, tocada con una técnica de slides, en la frase siguiente la densidad rítmica aumenta súbitamente, las notas son tocadas en un ritmo de fusas, tresillos de fusas y seisillos de semicorcheas, las notas se mueven por grados conjuntos excepto el final de la frase en la que hay un arpegio que se toca con la técnica de sweep-picking.

64

En la tercera frase (compas 37 a 40), la densidad rítmica disminuye, la sensación es un poco más melódica. Las notas son tocadas con la técnica de slides.

En la cuarta frase (compas 41 a 44) la densidad rítmica vuelve a aumentar, las notas son tocadas con un ritmo de fusas (como podemos notar cada frase es un contraste rítmico de la anterior), las notas son tocadas mediante la técnica de ligados, a

excepción del compás 42 donde hay un pequeño arpegio sobre el acorde de Gm tocado con una técnica de sweep-picking.

En la última frase disminuye nuevamente la densidad rítmica, las notas se mueven en su mayoría por grados conjuntos y son tocadas con una técnica de bends y slides.

Sección IV

Puente.

(2’32’’ – 2’45’’)

Esta sección va desde el compás 49 a53.

Partitura:

65

Se repite el puente con algunas variaciones rítmicas como por ejemplo la utilización de tresillos, también hay variaciones en la disposición de las notas de los acordes.

Sección V

Tema.

(2’46’’ – 4’14’’)

Esta sección va desde el compás 54 a 80.

Estructura armónica:

66

Partitura:

67

Se repite el tema con pequeñas variaciones melódicas.

68

Sección VI

Coda.

(4’15’’ – 4’31’’)

Esta sección va desde el compás 82 a 85.

Estructura armónica:

Partitura:

La coda está compuesta de pequeños grupos de notas que hacen parte del arpegio del acorde, son tocas con dedos y en staccato.

69

Crushing day.

Esta canción pertenece al álbum Surfing with the alien grabado en el año 1987.

Es común encontrar que algunas de las obras de Joe Satriani están estructuradas sobre una forma de canción, por lo tanto para el análisis de esta obra tomaremos los términos utilizados para denominar las partes de las canciones.

La forma de la obra es:

Sección. Intro. Coro Intro. Tema Coro Coro Tema 2

Compases. 1- 9- 21- 29- 37- 49- 57- 28 36 56 8 20 48 67

Sección. Intr Solo Tem Cor Coro 2 o, . a o

Compase 68- 157- 169 185- 77- s. 76 168 - 201 156 184

Introducción.

(0’00’’ – 0’12’’)

La primera parte de esta obra empieza con una introducción que va hasta el compás 8.

En esta sección la guitarra de acompañamiento inicia tocando los acordes que serán la armonía que después acompañara el tema. Los acordes son tocados con muteo de palma.

70

Estructura armónica:

Partitura:

Tema.

(0’12’’ – 0’30’’)

Esta sección va desde el compás 9 a 20.

71

Estructura armónica:

Motivo rítmico:

Escala:

C dórico:

Partitura:

72

La primera parte de la frase presenta en motivo rítmico (compase 9 a 12), la frase comienza tocando las notas del arpegio del acorde de Cm. La nota característica del modo C dórico (a) es enfatizada dándole una duración de dos redondas ligadas. La técnica usada para tocar las notas es la de pick alternado y se usa la palanca de tremolo para dar un efecto a algunos finales de frase, por ejemplo en el cuarto tiempo del compás 16.

Coro.

(0’30’’ – 0’42’’)

El coro va desde el compás 21 a 28.

Estructura armónica:

Motivo rítmico:

Escala:

Gm:

73

Partitura:

En esta sección la tonalidad cambia a Gm, la melodía se mueve en general sobre las notas del arpegio de cada acorde, la sensación rítmica de la melodía es la de un tresillo de blanca. Las técnicas usadas para esta sección son las de pick alternado, bends y vibrato en semicorcheas.

Intro.

(0’42’’ – 0’54’’)

Se repite la introducción y va desde el compás 29 a 36.

Tema.

(0’54’’ – 1’11’’)

74

Esta sección va desde el compás 37 a 48.

Partitura:

Se repite el tema con algunas variaciones melódicas, por ejemplo en el compás 40 en la que aparece un armónico artificial.

75

Variaciones rítmicas como las de los compases 44 y 48, en los que la melodía es tocada sobre un ritmo de tresillo de negras.

La técnica usada para esta sección es el pick alternado, y el uso de la palanca de tremolo para subir y bajar la afinación de algunas notas, por ejemplo en el compás 41 donde se baja la nota g dos tonos.

Coro.

(1’11’’ – 1’23’’)

Se repite el coro y va desde el compás 49 a 56.

Partitura:

76

Coro 2.

(1’23’’ – 1’41’’)

El coro 2 va desde el compás 57 a 67.

Estructura armónica:

Motivo rítmico:

Escalas:

Em:

Gm:

77

Partitura:

En la primera parte de esta sección la tonalidad cambia a Em, la segunda parte vuelve a Gm. La melodía es básicamente la misma que la del coro 1, solo que ahora trasportada a la tonalidad de Em. Hay

78

algunas variaciones melódicas en cuanto a la ornamentación, por ejemplo en el coro 1, segundo tiempo, compas 49, para alcanzar la nota d se usa un slide, mientras que en el coro 2 las notas se tocan sin ornamentación.

Intro.

(1’41’’ – 1’52’’)

Se repite la introducción y va desde el compás 68 a 76.

Solo.

(1’52’’ – 3’49’’)

El solo va desde el compás 77 a 156 y está dividido en 9 frases que se han delimitado según la técnica usada para cada una

Estructura armónica:

Escalas:

G dórico:

79

G blues:

Frase 1.

Esta frase va desde el compás 77 a 84.

En esta frase las notas son tocadas en un ritmo de semicorcheas, se mantiene un pedal sobre la nota g, la melodía se mueve en general por grados conjuntos. La técnica usada es la de ligados.

80

Frase 2.

Esta frase va desde el compás 85 a 92.

Esta frase es básicamente una repetición de la frase 1, solo que ésta frase está trasportada una octava arriba.

81

Frase 3.

Ésta frase va desde el compás 93 a 100.

La frase 3 es un riff sobre los acordes de Gm y Dm, usando acordes de paso como: D7sus4 y G7sus4. La técnica usada es el muteo de palma con notas abiertas.

82

Frase 4.

Esta frase va desde el compás 101 a 108.

La frase 5 es un riff compuesto sobre las notas del arpegio de cada acorde, la frase finaliza con un grupo de armónicos (compas 107 y 108) combinados con bends.

83

Frase 5.

Esta frase va desde el compás 109 con ante compás a 116.

La frase 5 empieza con arpegios tocados con la técnica de sweep- picking, (compases 109 y 110), alternándolos con un grupo de notas tocadas por grados conjuntos y con la técnica de ligados (compases 111 y 112)

84

Frase 6.

Esta frase va desde el compás 117 a 124.

En ésta frase se mantiene un pedal sobre la nota g, la melodía se mueve por grados conjuntos. La técnica usada son los ligados.

85

Frase 7.

Esta frase va desde el compás 125 con ante compas hasta el compás 132.

Esta frase comienza con un riff muy característico del blues (compases 124, 125 y 126), es una combinación de bends con intervalos simultáneos de cuarta justa entre las notas d y g. Hacia el final de la frase la figuración rítmica cambia a tresillos de corchea moviéndose en general por grados conjuntos.

86

Frase 8.

Esta frase va desde el compás 133 a 140.

La frase 8 empieza con una escala ascendente en una secuencia de terceras y tocadas en un ritmo de semicorcheas. La segunda parte de la frase está tocada en un ritmo de tresillos de corchea en una secuencia descendente de quintas.

Frase 9.

Esta frase va desde el compás 141 a 156.

87

La frase es tocada en un ritmo de semicorcheas, la melodía se mueve mayormente en intervalos de tercera y cuarta. La técnica usada es la de ligados. El solo finaliza con notas largas para darnos paso a la repetición del tema.

Tema.

(3’49’’ – 4’07’’)

Se repite el tema y va desde el compás 157 a 168.

Coro.

(4’07’’ – 4’30’’)

Se repite el coro y va desde el compás 169 a 184.

88

Coro 2.

(4’30’’ – 5’10’’)

Se repite el coro 2 y va desde el compás 185 a 201.

89

6. CONCLUSIONES.

Una de las estrategias más importantes que podemos aplicar a la hora de poner en práctica las herramientas y habilidades adquiridas a lo largo de nuestro proceso formativo, es hacerlo con la música que escuchamos todos los días, es decir en nuestro mundo real y con la música con la que nos identificamos, para lograr un mayor enriquecimiento de nuestro lenguaje musical y a la vez generar una experiencia agradable a la hora de abordar una pieza musical.

Durante el proceso de desarrollo de este trabajo, hemos aprendido y apropiado nuevas herramientas de análisis y técnicas para la guitarra eléctrica tales como el uso de la palanca del tremolo, tapping con púa entre otras.

Un elemento de gran importancia es el uso del desarrollo melódico partiendo de una idea sencilla y la unión de frases para formar segmentos usando herramientas como la variación tanto melódica como armónica.

El contexto y el concepto de una obra musical son de gran importancia para comprender algunas veces el porqué de los elementos que la conforman y que pueden influir muchas veces en la percepción que pueda tener la persona que las escucha, en este caso el análisis de aspectos biográficos del compositor nos llevó a comprender que las piezas fueron creadas por un músico con una formación académica bastante sólida.

El poder entender como está construida una obra musical nos ayuda a abordarla mejor, sobre todo en el ámbito interpretativo, además de ayudarnos a apropiar elementos para enriquecer nuestro lenguaje musical y mejorar nuestro estilo compositivo e improvisatorio.

Desarrollar un trabajo de grado nos permite adquirir habilidades de producción de textos, tener un mayor acercamiento con las metodologías de investigación, para poder aplicar estos conceptos no solo en nuestro papel musical sino también en el ámbito de la gestión y promoción cultural.

Como guitarrista el desarrollo de este trabajo nos permitió una apropiación de determinadas técnicas como la correcta ejecución de los bends y el vibrato, como herramientas fundamentales para el desarrollo de nuestro lenguaje y fraseo musical.

90

En cuanto al sonido de la guitarra, se pudo observar que el uso de distintos efectos como reverberación, modulación, delays y distorsiones, son un elemento definitivo a la hora de crear contrastes entre las frases y secciones, generando una buena conducción musical.

91

GLOSARIO.

 Goldenboy: chico dorado en español. Término usado en el mundo del rock para referirse a una estrella de gran renombre y corta edad.

 Endoser: Es una actividad de marketing muy cercana al patrocinio. Es una actividad creciente que llevan a cabo sobre todo las marcas de ropa, empresas musicales y del espectáculo. La empresa contrata los servicios de un artista, músico, o deportista de élite para servir de muestra de sus productos. En el mundo de la música, por ejemplo, un artista firma contratos con marcas de instrumentos musicales que luego usara para así dar la publicidad.

 Shred: Se denomina shred al estilo de ejecución de instrumentos con un alto nivel de complejidad, técnica y velocidad. Si bien este término está asociado al Heavy Metal, también puede encontrarse shred en otros estilos musicales tales como bluegrass, country, jazz-fusión y blues.

 Delay: (retraso en español) es un efecto de sonido que consiste en la multiplicación y retraso modulado de una señal sonora. Una vez procesada la señal se mezcla con la original. El resultado es el clásico efecto de eco sonoro.

 Jam: un jam session es un encuentro informal de improvisación musical. La definición clásica de una jam session se debe a George Frazier: Una reunión informal de músicos de jazz, con afinidad temperamental, que tocan para su propio disfrute música no escrita ni ensayada.

 MIDI: son las siglas de Musical Instrument Digital (Interfaz Digital de Instrumentos ) Se trata de un protocolo de comunicación serial estándar que permite a los computadores, sintetizadores, controladores y otros dispositivos musicales electrónicos comunicarse y compartir información para la generación de sonidos.

 Overdrive: (sobrecarga en español) es el término inglés empleado en música, principalmente rock para denominar

92

la distorsión controlada del sonido de ciertos instrumentos, normalmente guitarras, con el fin de dotarles de cierta riqueza o un sonido más característico de la música popular moderna.

93

DISCOGRAFÍA.

 Satriani, Joe (2007)Surfing With The Alien, Epic/Legacy Recordings

 Satriani Joe (1992) The Extremist, Epic Records

 Satriani Joe (2000) Engines of Creation, Epic Records

Bibliografía.

 Guitarra Total.(2004)

 Satriani, Joe (1993) secretos de mi técnica para guitarra, versión española, Cherry lane music company.

 Royo, Alberto (2006) El Análisis como Herramienta en la Interpretación de la Música Atonal para Guitarra. Revista Electric. De LEEME (Revista Europea Electrónica de Música en la Educación).

 Senabre, Marcos (2008) Análisis de Musterion de Joe Satriani. El músico en forma.

 Deobold B. Van Dalen y William J. Meyer. (1971) Buenos Aires. Manual de técnica de la investigación educacional.

 Molina, Emilio (2006) Análisis, improvisación e interpretación. ISSN 1135-6308.

 Daza, David (2010) La interpretación de Frank Gambale como guitarrista eléctrico en la Chick Corea Electric Band. (Tesis de pregrado). Bogotá. Universidad Francisco José de Caldas, Facultad de Artes ASAB.

 Poveda, Carlos (2009) Mega Virtuosismo los años de Marty Friedman. (Tesis de pregrado). Bogotá. Universidad Francisco José de Caldas, Facultad de Artes ASAB.

94

 Guillett Charlie (2003) Ediciones RobinBook, Barcelona. Historia del rock, el sonido de la ciudad

95

PÁGINAS WEB.

 http://www.satriani.com/discography/G3_Rockin'_In_The_Free_ World/  http://www.guitarristas.info/reportajes/joe-satriani- monografico-estilo-salto-fama/1236  http://www.taringa.net/posts/apuntes-y- monografias/12691248/Biografia-y-analisis-de-estilo-de-joe- satriani.html  http://www.elguitarrista.net/entrevistas/joe_satriani.html  http://www.guitarristas.info/reportajes/joe-satriani- monografico-estilo-salto-fama/1236.

 http://musica.rediris.es/leeme/revista/royo06.pdf  Análisis de musterion. Disponible en: http://www.elmusicoenforma.com/teoria/2008/10/analisis-de- musterion-de-joe-satriani  http://www.monografias.com/trabajos10/andi/andi.shtml  http://webspace.webring.com/people/xh/helloween_fan/joe_sat riani.htm  Biografía Joe Satriani. WIKIPEDIA. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Joe_Satriani  Biografía Joe Satriani. WIKIPEDIA. Disponible en: http://en.wikipedia.org/?title=Joe_Satriani  SITIO OFICIAL JOE SATRIANI. Disponible en: http://www.satriani.com/discography/welcome/ consultado en Mayo 2012.

96