<<

Musée des Années 30 Dossier pédagogique

Musée des Années 30 –Espace Landowski – 28 avenue André Morizet – 92100 Boulogne-Billancourt www.boulognebillancourt.com

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Ce dossier, destiné aux enseignants du primaire et du secondaire, est conçu comme un outil didactique. Il propose des repères et des explications qui permettent de construire une visite dans le musée. Il est possible de le télécharger sur le site de la ville : www.boulognebillancourt.com Dans la rubrique brochures du site, vous trouverez le parcours architectural et le programme annuel du musée des Années 30.

Objectifs

- Proposer aux enseignants, quelque soit leur niveau et leur discipline, un outil clair et pratique pour aborder le musée avec les élèves - Permettre de faire le lien entre les collections et l’histoire de la ville de Boulogne- Billancourt - Favoriser la découverte de l’architecture, du mobilier et de l’art des années 30 - Proposer un choix d’œuvres majeures qui permettent d’aborder les artistes importants, les principaux courants artistiques, les faits historiques

Contenu

- Présentation générale de l’histoire et du patrimoine de la ville de Boulogne- Billancourt - Textes introductifs aux différentes sections du musée - Fiches d’œuvres - Mots-clés* - Tableau synoptique de l’entre-deux-guerres

Certaines œuvres peuvent être momentanément absentes, prêtées à d’autres institutions pour des expositions temporaires.

SOMMAIRE

Informations pratiques - Venir au musée des Années 30 - Jours et horaires d’ouverture - Tarifs - Consignes pour une visite libre - Autres visites - Documentation

Boulogne-Billancourt, ville d’art et d’histoire - Plan de la ville - Histoire de Boulogne-Billancourt - La ville dans les années 30

Le musée - Présentation - Présentation des collections par étage, du quatrième au rez-de-chaussée, avec une sélection d’œuvres

Quatrième étage

Architecture et mobilier  Meuble au char , Jacques-Emile Ruhlmann  Villa Cook ,  Chaise métallique , Robert Mallet-Stevens

Troisième étage

Les « Dimanches de Boulogne »  Panier et siphon ,  Arlequin à la flûte , Pablo Gargallo

L’art sacré  Jésus est cloué sur la croix, Georges Desvallières  les Béatitudes , Maurice Denis

L’art colonial  la Femme Mangbetou, Suzanne Castille  Affiche de l’Exposition coloniale de 1931, Desmeures

Deuxième étage

Le néo-classicisme et le réalisme poétique  Portrait de Tadeusz Lempicki , Tamara de Lempicka  Les horreurs de la guerre , Robert Humblot  le Pugiliste , Paul Landowski

Cabinet des dessins

Ecole de  le Dôme ,

Rez-de-chaussée

L’art monumental  La Force et l’Intelligence ,

Hôtel de Ville

Bibliographie

Mots-clés

Tableau synoptique de l’entre-deux-guerres

Venir au musée des Années 30 Plan d’accès

Métro : - ligne 9 station Marcel Sembat - ligne 10 station Boulogne Jean-Jaurès

Bus : - lignes 126 et 175 arrêt Hôtel de Ville de Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Jours et horaires d’ouverture - Du mardi au dimanche, de 11h à 18h. - Fermé le lundi, les jours fériés et la première quinzaine d’août

Tarifs - Entrée gratuite pour les établissements scolaires - Visite guidée : 40 euros / gratuite pour les établissements Visites, scolaires de Boulogne-Billancourt et de Sèvres renseignements et réservations

Consignes pour une visite libre Erika Boucher - Pour les groupes, sur rendez-vous uniquement 01 55 18 46 64 - Merci de respecter les œuvres et leur socle - Photographies sans flash autorisées Marjorie Sauvage 01 55 18 54 40

Autres visites - Parcours architectural des années 30 A travers un parcours pédestre dans la ville, découverte de l’architecture moderne construite par Robert Mallet-Stevens, Le Corbusier, Pierre Patout, André Lurçat, Auguste Perret … Sur rendez-vous : du lundi au vendredi

- Musée-jardin Paul Landowski : 14 rue Max Blondat Le musée présente l’œuvre du sculpteur à travers des maquettes de monuments, un choix de petite statuaire, des dessins, et un important ensemble de son projet le Temple de l’Homme . Ouvert le mercredi, le samedi et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h / Fermé au mois d’août

Documentation Musée des Années 30 Consultation l’après-midi, du mercredi au dimanche Sur rendez-vous : 01 55 18 46 50

PLAN GLOBAL DE LA VILLE

Armes de la ville

Boulogne-Billancourt, Ville d’Art et d’Histoire

En 2005, la ville de Boulogne-Billancourt a reçu le label Ville d’Art et d’Histoire.

Histoire de Boulogne-Billancourt

A l’origine, il y avait Boulogne au nord et Billancourt au sud. Au XIV e siècle, Philippe V le Long, roi de , souhaite édifier une église dédiée à la Vierge près de Paris sur le modèle de celle de Boulogne-sur-Mer. Il choisit la localité de Menuls-lès-Saint-Cloud, située dans une boucle de la Seine. Elle prend alors le nom de Boulogne-sur-Seine en référence à Notre-Dame de Boulogne-sur-mer. De cette époque subsiste le quartier dit des Menus. L’église Notre-Dame est classée monument historique en 1858. Boulogne reste un village agricole jusqu’au XVII e siècle, quand commence à se développer l’activité de la blanchisserie. Au milieu du XIX e siècle, la ville croît avec la mécanisation des blanchisseries et l’installation d’une population ouvrière. En 1859, alors que Paris absorbe le village d’Auteuil, Boulogne annexe Billancourt qui dépendait d’Auteuil. En 1925, la ville prend officiellement le nom de Boulogne-Billancourt.

La ville dans les années 30

L’industrie Au début du XX°s la commune connaît alors une forte croissance démographique qui s’explique par le développement exceptionnel de sa production industrielle. En 1936, elle compte 100 000 habitants, ce qui la place en tête des communes de la banlieue parisienne. L’industrie automobile tient une place importante : les usines Renault implantées à Billancourt dès 1898, installent une chaîne de montage en série sur l’île Seguin en 1929. L’aéronautique se développe également avec les usines Farman, Voisin et Blériot. L’industrie cinématographique émerge avec les studios de cinéma. Ceux de Billancourt sont créés en 1923, ceux de Boulogne en 1941. A titre d’exemple, y sont tournés, Napoléon d’Abel Gance en 1927, La grande illusion de Jean Renoir en 1937 pour le premier et Le salaire de la peur de Georges-Henri Clouzot en 1953, Les 400 coups de François Truffaut en 1959, Hiroshima mon amour d’Alain Resnais en 1959 pour le second. Les industries de la ville est présenté dans le musée avec des objets, des affiches, des photographies et des jouets. Une vitrine évoque d’autres activités : un fer à repasser pour la blanchisserie, le téléphone pour Le Matériel Téléphonique (L.M.T.) l’auto- thermos pour les arts ménagers. Une autre présente des pièces de céramique fabriquées dans des ateliers boulonnais.

Le maire de la ville, André Morizet (maire de 1919 à 1942) procède à la construction d’édifices publics, au cœur de la commune : - Hôtel de Ville, Tony Garnier, 1934 - Hôtel des postes, Charles Giroud, 1938 - Centre d’hygiène sociale, Roger-Léopold Hummel,1945

De plus, il obtient que Boulogne-Billancourt soit la première ville de banlieue à bénéficier d’un prolongement du réseau du métro parisien : la station Pont de Sèvres est inaugurée en 1934.

L’art

Durant l’entre-deux-guerres de nombreux artistes vivent à Boulogne : une trentaine de sculpteurs (, Oscar Mietschaninoff, Paul Landowski, Joseph Bernard), des peintres, (Jean Souverbie, Lazarre Volovick) des céramistes, (Gentil et Bourdet, Fau, Robj) et le maître verrier Marguerite Huré. Des personnalités du cinéma - Abel Gance, Marcel Pagnol s’y établissent. La plupart se fait construire des maisons-ateliers ou des résidences dans le quartier des Princes, par les architectes modernes Le Corbusier, Robert Mallet-Stevens, André Lurçat ou Auguste Perret. Certaines comme la double maison-atelier des sculpteurs Oscar Mietschaninoff et Jacques Lipchitz, sont présentées dans le musée sous forme de maquettes.

Présentation du musée

Le premier de France entièrement consacré aux années 30, il met en valeur le patrimoine de la ville et l’art figuratif de l’entre-deux-guerres. Réparties sur 1600m2, les collections présentent des peintures, , dessins, des maquettes, du mobilier et des objets. Elles évoquent la période Art Déco, l’art figuratif, l’Ecole de Paris, le renouveau de l’art sacré, l’art colonial.

Quatrième étage

Cet étage est consacré à l’industrie l’architecture et aux arts décoratifs.

Boulogne-Billancourt fut dans les années 30 le lieu où s’élabora le langage architectural de notre temps. En effet, à la demande des commanditaires variés (élus, industriels, particuliers, artistes, ecclésiastiques…) les plus grands architectes de cette période construisirent dans la ville. En 1934, Tony Garnier édifie l’Hôtel de Ville. Des bâtiments scolaires sont construits par Cauwet et Ogé et par Débat-Ponsan. Dans le quartier nord de la ville, Le Corbusier, Robert Mallet-Stevens, Auguste Perret, Louis Faure-Dujarric, Raymond Fischer, Jean Niermans, Emilio Terry édifient des hôtels particuliers.

A côté de cette architecture publique et privée, l’architecture sacrée laisse deux témoignages : l’église Sainte-Thérèse de Charles Bourdery décorée par Jean Lambert- Rucki, la synagogue d’Emmanuel Pontrémoli décorée par Louis Jaulmes.

Jacques-Emile Ruhlmann, (1879-1933), Meuble au char, 1922, ébène de Macassar, amarante, ivoire

Jacques-Emile Ruhlmann, (1879 - 1933)

Parmi les tenants de l’Art déco, Jacques-Emile Ruhlmann fait figure de proue. De 1910 à 1933, il participe à toutes les grandes entreprises de son temps : expositions internationales, décors de paquebots, aménagement et ameublement de la présidence de la République, divers ministères et bâtiments officiels. Il travaille avec les meilleurs ébénistes, ferronniers d’art, sculpteurs, peintres. En 1919 il s’associe avec Laurent et fonde les établissements Ruhlmann et Laurent. En 1923, assuré de son succès, il ouvre ses propres ateliers de fabrication, rue d’Ouessant dans le 15 ème arrondissement à Paris. Jusque-là ses meubles avaient été pour la plupart exécutés dans les ateliers du faubourg Saint-Antoine. Parmi ses clients, le couturier Jacques Doucet, l’architecte Pierre Patout, l’industriel Gabriel Voisin, l’écrivain Colette, le maharadjah d’Indore, le sculpteur Joseph Bernard, le soyeux lyonnais François Ducharne, George-Marie Haardt, commandant en chef de la Croisière noire et de la Croisière jaune. A l’Exposition des arts décoratifs et industriels de 1925, son pavillon « l’Hôtel du collectionneur », est encore aujourd’hui considéré comme la réalisation la plus représentative du style Art Déco.

Desserte dite Meuble au char, 1922

Le Meuble au char est l’un de ses chefs-d’œuvre. Il est nommé ainsi en raison du motif de la marqueterie qui orne sa façade : une femme conduit un char. Ce modèle est créé en 1922 pour sa propre salle à manger. Les matériaux employés sont l’ébène de Macassar, l’ivoire et l’amarante. Ses dimensions sont importantes : 1.09 mètre de haut, 2.25 mètres de long. Le meuble repose sur 6 pieds dont 4 saillants. Chez Ruhlmann le piétement est à lui seul une source d’admiration : ici, le pied fuseau créé en 1913 est sa griffe incontestée. Beaucoup copié jamais égalé, il demandait à lui seul 80 heures de travail. Cannelé de 8 sillons il est non pas placé sous le corps du meuble mais déplacé sur son flanc, il accentue ainsi cette impression de légèreté où les disproportions voulues suscitent la surprise : un corps massif sur des piétements graciles. Le Meuble au char dont le 1 er modèle date de 1919 fut décliné en 6 exemplaires : 2 à 6 pieds et 4 à 4 pieds. Chef-d’œuvre d’ébénisterie les 2 pieds à l’arrière furent par la suite jugés inutiles.

Au musée - Fauteuil provenant de l’Hôtel du collectionneur, 1925 - Table à jouer Dubly, 1927 - Coiffeuse et le fauteuil dits Rendez-vous des pêcheurs de truites 1932 - Ensemble provenant de la maison du sculpteur Joseph Bernard

Hors musée - Cité nationale de l’histoire de l’immigration, 293 avenue Daumesnil, 75012 Paris, salon de l’Afrique / Paul Reynaud

Mallet-Stevens (1886-1945) Le Corbusier (1887-1965) Fischer (1898-1988), Maquette des 3 hôtels particuliers , 8, 6, 4 rue Denfert-Rochereau à Boulogne-Billancourt, 1926-1927

Le Corbusier, (1887 - 1965)

Charles Edouard Jeanneret dit Le Corbusier, est un architecte majeur du XX e siècle. Il se forme chez les frères Perret, architectes et entrepreneurs, où il s’initie à la technique du béton armé. La première guerre mondiale lui suggère l’idée d’un type de maison préfabriquée en série à ossature de béton : la maison Dom-Ino. Au Salon d’Automne de 1922, il expose une maquette de la maison « Citrohan » conçue comme une machine à habiter, en référence aux automobiles Citroën. En 1925, il participe à l’Exposition des arts décoratifs et industriels avec le « Pavillon de l’esprit nouveau ». Il suscite alors l’hostilité des organisateurs qui lui demandent de cacher sa construction par une palissade pour ne pas dénaturer l’exposition. A Boulogne-Billancourt, il construit plusieurs maisons : la double maison-atelier pour les sculpteurs Jacques Lipchitz et Oscar Mietschaninoff (9, allée des pins), la villa Cook (6, rue Denfert Rochereau) et l’ (24, rue Nungesser et Coli), où était situé son propre appartement-atelier.

Maquette de la villa Cook, 1927 Cette villa a été construite pour Jeanne et William Cook. Journaliste et peintre américain, celui-ci était l’ami de . Il travaillait à Boulogne-Billancourt où il essayait des voitures chez Renault. La maison Cook applique pour la première fois, les cinq principes ou « cinq points d’une architecture nouvelle », énoncés en 1927 : - Les pilotis. Ils permettent le dégagement du rez-de-chaussée et l’intégration de la maison dans la nature. - Le plan libre. Abandonnant le principe des murs porteurs, il est un système de dalle de béton soutenue par des poteaux et des poutres. - La façade libre. Elle résulte de l’abandon du mur porteur. Elle est une membrane autonome qui offre la possibilité d’un important vitrage. - La fenêtre-bandeau. Elle court sur la longueur de la façade et permet d’augmenter la zone d’éclairage. - Le toit terrasse. Il dégage un espace supplémentaire, il répond au dégagement du rez-de-chaussée. Il permet l’aménagement d’un toit jardin. Ces principes rompent avec l’architecture classique. Le Corbusier inverse le plan intérieur. L’étage noble réservé au salon et à la salle à manger habituellement placé au premier étage est dorénavant au 2 e étage. Il communique ainsi avec le toit-terrasse. Sans décor, l’architecture met l’accent sur l’espace et la lumière. Au musée - Maquette des maisons-ateliers des sculpteurs Oscar Mietschaninoff et Jacques Lipchitz : 9 allée des pins – Boulogne-Billancourt - Chaise longue créée en 1927 avec Pierre Jeanneret et Hors musée - Le parcours architectural des années 30, 92100 Boulogne-Billancourt

Robert Mallet-Stevens, (1886-1945), chaise, 1927, acier et bois

Robert Mallet-Stevens, (1886 - 1945)

Robert Mallet-Stevens est un architecte et un concepteur de mobilier. Diplômé de l’Ecole Spéciale d’Architecture, il est un des acteurs majeurs de l’architecture moderne en France. De 1920 à 1928, il réalise de nombreux décors de cinéma pour Marcel L’Herbier : L’Inhumaine (1923), Le Vertige (1926). Agé de 37 ans, il construit sa première villa pour le couturier Paul Poiret, à Mézy. En 1928, il achève la à Hyères puis en 1932 la villa Cavrois à Croix dans le Nord. A Boulogne-Billancourt, il réalise en1926 la villa Collinet. En 1927 est inaugurée, la rue Mallet-Stevens à Paris dans le 16 e arrondissement : il s’agit d’un ensemble homogène de 5 hôtels particuliers, dont le sien et celui de ses amis, les sculpteurs Jan et Joel Martel. Mallet-Stevens participe à l’Exposition des arts décoratifs et industriels de 1925 où sont remarqués les arbres en béton des frères Martel, plantés dans son jardin cubiste. En 1929, il est membre fondateur de l’Union des Artistes Modernes. Il en est le président jusqu’à sa mort.

Chaise métallique, 1931

Cette chaise métallique est attribuée à Rob Mallet-Stevens. Elle est produite en série. Réalisée en tube d’acier cintré et soudé, son assise peut être en bois, en tôle perforée, en cuir ou encore en toile enduite. Empilable et légère, elle équipe nombre de restaurants et de collectivités dont l’Hôtel de Ville de Boulogne-Billancourt. Elle illustre parfaitement les principes de l’U.A.M. qui appelle à la création « de formes heureuses réalisées en série ». Par son esthétique fonctionnaliste, elle est l’exemple type de cet art social utilitaire et standardisé prôné par les modernes dans les années 30.

Au musée - Table de cuisine de la villa Cavrois à Croix, (Nord) 1932 - Maquette de la villa Collinet / de l’ensemble des trois villas, rue Denfert- Rochereau à Boulogne-Billancourt - Portrait de Robert Mallet-Stevens, Jacques-Emile Blanche, 1933 - Reproduction d’un arbre cubiste des Frères Martel devant l’entrée de l’Espace Landowski, avenue André Morizet

Hors musée - Le parcours architectural des années 30, 92100Boulogne-Billancourt - Rue Mallet-Stevens, 75016 Paris - Atelier Barillet, square Vergennes, 75015 Paris

Troisième étage

Les dimanches de Boulogne

D’origine allemande, Daniel-Henry Kahnweiler (Mannheim,1884 Paris,1979) s’installe à Paris et se lance dans le commerce de l’art. En 1907, il ouvre sa première galerie rue Vignon. Ses premiers achats au salon des Indépendants sont des oeuvres des Fauves (Matisse, Vlaminck, Van Dongen, Signac, Camoin, Braque et Derain). Après avoir vu Les demoiselles d’Avignon de Picasso, il devient le marchand des cubistes et signe avec Juan Gris un contrat d’exclusivité. En 1921, à la suite d’une procédure de séquestre de guerre, il ouvre sa nouvelle galerie rue d’Astorg qui prend le nom de son associé André Simon. Cette même année, il s’installe à Boulogne, 12, rue de la mairie. Au numéro 8 de la même rue il trouve un appartement pour son ami Juan Gris. Il institue alors les « Dimanches de Boulogne » et réunit les artistes de la nouvelle génération : les écrivains Antonin Artaud, Albert Cingria, Paul Dermée, Robert Desnos, Vincente Huidobro, , Michel Leiris, Georges Limbour, André Malraux, Raymond Radiguet, Gertrude Stein, Tristan Tzara… les peintres, André Baudin, Elie Lascaux, André Masson, Picasso, les scupteurs Jacques Lipchitz, Manolo, l’architecte Le Corbusier, le musicien Erik Satie et le critique d’art Maurice Raynal… Kahnweiler était aussi éditeur. Pour la littérature, il a la même lucidité que pour la peinture, il ne s’intéresse qu’à la poésie contemporaine : Apollinaire, Max Jacob, André Malraux, Antonin Artaud, Michel Leiris, George Bataille. Soucieux de rapprocher les poètes des artistes peintres, il demande à ces derniers d’illustrer leur poésie. Les livres sont édités par souscription, jamais à plus de 100 exemplaires, dans un format modeste mais toujours de qualité. En 1909, il publie le 1 e livre de : L’enchanteur pourrissant , illustré par André Derain, en 1921 Lunes en papier de André Malraux illustré par Fernand Léger, en 1923 Tric-Trac du ciel d’Antonin Artaud illustré par Elie Lascaux. 1925 Mouchoir de nuages , Tristan Tzara illustré par Juan Gris. En 1925 il publie A book concluding with : as a wife has a cow de Gertrude Stein illustré par Juan Gris.

Kahnweiler, publie 36 titres, Juan Gris en illustre 19.

Juan Gris (1887-1927), Panier et siphon, 1925, huile sur toile

Juan Gris, (1887 - 1927)

Juan Gris arrive à Paris en 1906 et s’installe au Bateau-Lavoir où il rencontre Picasso, Apollinaire, Max Jacob, André Salmon… D’abord iIlustrateur de presse, il collabore à des journaux humoristiques comme « L’assiette au beurre » ou « Charivari ». En 1910, il s’engage sur la voie du Cubisme. Il y occupe une place autonome, s’attachant d’emblée au cubisme synthétique. En 1921, il écrit : « Mon art est un art de synthèse, un art déductif ». La première exposition posthume du peintre eut lieu dans la galerie de Kahnweiler, la galerie Simon, en 1928.

Panier et siphon, 1925, huile sur toile

Ce tableau obéit au « Retour à l’ordre* » qui marque l’art français des années 30. Juan Gris fait ici appel à la peinture classique pour revitaliser le cubisme. Parfaitement identifiables, les objets traités en gros plan sont unifiés en une masse compacte au centre de la toile. Mais en moderne Gris ne les peint pas selon le principe de la perspective linéaire, il lui préfère la perspective cavalière. Non conforme à notre vision, les objets sont visibles en même temps de face, de côtés, de dessus. Ils semblent ainsi glisser hors du tableau. Gris affirme ici un des principes du cubisme : la réalité n’est pas imitative.

Pablo Gargallo, (1881-1934), Arlequin à la flûte, 1931, fer

Pablo Gargallo, (1881 -1934)

D’origine aragonaise, Pablo Gargallo passe son enfance à Barcelone où il rencontre . Agé de quatorze ans il y commence sa carrière comme apprenti sculpteur. En 1900, il entre à l’école des Beaux-Arts de Barcelone. Après de nombreux séjours à Paris il s’y installe en 1923. Il côtoie les artistes cubistes au Bateau-Lavoir à , puis à . Il commence en 1907 à travailler des sculptures en métal, sous forme de feuilles assemblées mais n’abandonne pas la en ronde- bosse. Tout au long de sa vie il s’exprimera des deux manières.

Arlequin à la flûte, 1931, fer patiné

Gargallo développe le thème de l’Arlequin à partir de 1925 avec l’Arlequin à la mandoline , le Masque d’Arlequin et Arlequin avec une guitare en 1927. Dans l’Arlequin à la flûte , il utilise un matériau nouveau - le fer - dont il n’existe aucune pratique traditionnelle. Le sculpteur se trouve face à un champ de possibilités non explorées. Il assemble 16 pièces métalliques organisées dans une syntaxe de formes concaves et convexes où le vide devient un matériau à part entière. La sculpture de l’espace devient alors l’enjeu principal. En choisissant le fer, Gargallo se libère des conventions, des préceptes de son époque. L’Arlequin à la flûte , lui demande un travail immense qu’il n’aura plus la force de répéter. Deux autres modèles de cette sculpture datent de 1931 : une version plus petite et une version agrandie, celle-ci inachevée.

Au musée - Etude pour la Pastorale ou Bas-relief aux instruments de musique 1923 Jacques Lipchitz

Hors musée - Arlequin à l’accordéon (1918-1919) Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris. - L’œuvre de Pablo Picasso, Musée Picasso, Hôtel Salé, 5 rue de Thorigny, 75003 Paris - L’œuvre d’Archipenko

L’art sacré

Le renouveau de l’art sacré au XXe siècle est intimement lié à la création de sociétés d’artistes comme « L’Arche », « Les Artisans de l’autel », et surtout les « Ateliers d’art sacré » fondés par Maurice Denis et Georges Desvallières en 1919. L’épopée des « Chantiers du cardinal » initiée par le cardinal Verdier en 1931 concrétisera ces initiatives dont le but était de rénover un art qui s’était perdu dans les excès saint- sulpiciens du XIXe siècle et de réparer les dommages subis par les églises dévastées par la guerre. L’église du Saint-Esprit à Paris, 7° chantier du cardinal, est considérée comme un des fleurons du renouveau de cet art sacré. L’iconographie vise à user davantage de simplicité, à puiser ses thèmes dans la vie quotidienne.

La peinture Les grands programmes décoratifs font la part belle à la fresque (ex : Maurice Denis à l’église Saint-Louis de , Elisabeth Faure et Marthe Flandrin à l’église du Saint- Esprit à Paris, Henri de Maistre, Pauline Peugniez, Henri Marret, à l’église des Missions d’Epinay sur Seine…). Les peintres répondent tous à l’esprit des ateliers. Généralement la douceur (Maurice Denis, Jean-Pierre Laurens…) prévaut sur l’expressionnisme (Georges Desvallières, Henri Marret…). La tendance est de privilégier un retour au réalisme où l’émotion serait suscitée davantage par la beauté des choses plutôt que par leur tragique.

La sculpture Une même volonté de simplicité vise à rompre avec la statuomanie du XIXe siècle. Passé le premier temps des chapelles de secours, les grands chantiers revendiquent la fonction sacrée de l’église. Les clochers sont monumentaux (Carlo Sarrabezolles à l’église de Villemomble…), les tympans triomphants ( à l’église Sacré Cœur à Gentilly, Henry Bouchard à l’église Saint-Pierre de Chaillot à Paris, Anne-Marie Roux-Colas à l’église Sainte-Odile à Paris…). L’austérité et la nudité du béton (matériau qui demande une technique de sculpture très rapide où s’illustrèrent Raymond Couvègnes, Carlo Sarrabezolles…) induisent la géométrisation des formes. La taille directe séduit des sculpteurs comme Charles Charlier, Denis Py, Charles Jacob… qui trouvent là une satisfaction à leur besoin d’ascétisme. A côté d’artistes traditionnels comme Roger de Villiers ou Maxime Réal del Sarte, des sculpteurs osent des innovations issues du cubisme, de l’expressionnisme, (Jan et Joel Martel à la basilique de la Trinité à Blois, Jean Lambert-Rucki à l’église Sainte-Thérèse de Boulogne- Billancourt).

Georges Desvallières (1861-1950), Jésus est cloué sur la croix, projet XII, station 1923 gouache sur papier marouflé sur toile

Georges Desvallières, (1861 - 1950)

Georges Desvallières se consacre à la peinture religieuse au cours de la première guerre mondiale, à la suite du décès de son fils. Directeur des Ateliers d’art sacré en 1943. Il est l’auteur des vitraux de la chapelle de l’Ossuaire de Douaumont, du décor de l’église de Pawtucket aux USA. En 1931, il réalise le Chemin de croix de l’église Sainte- Barbe de Wittenheim en Alsace et celui de l’église du Saint-Esprit à Paris.

Jésus est cloué sur la croix, projet XII, station 1923

Le chemin de croix de l’église du Saint-Esprit est l’une de ses principales réalisations. Il y exprime son âme et sa spiritualité : J’ai voulu qu’on n’entrât pas dans l’église du Saint- Esprit sans comprendre que Jésus a souffert pour nous. J’ai essayé de montrer sa souffrance. Puis je voulais faire comprendre que cette souffrance n’est pas achevée, mais doit se continuer dans l’homme jusqu’à la fin des siècles. La grande expressivité et la violence du dessin sont à mettre en relation avec le retable d’Issenheim et les horreurs de la guerre. Ainsi, dans sa version définitive, l’œuvre intègre une figure de poilu, qui n’est autre que Daniel, fils du peintre, sur le champ de bataille. Est aussi rajouté à droite du tableau, un groupe de communiantes.

Maurice Denis, (1870 - 1943)

Maurice Denis a reçu sa formation de peintre à l’Ecole des Beaux-Arts auprès de Gustave Moreau et à l’Académie Julian. Appartenant au groupe des Nabis, il est surnommé le Nabis aux belles icônes . Figure de proue du renouveau de l’art sacré dans l’entre-deux guerres, il fonde avec Georges Desvallières les Ateliers d’art sacré en 1919. Sa volonté la plus chère est de renouveler l’humanisme chrétien par l’observation de la vie. Dans ses peintures, il intègre souvent les portraits des membres de sa famille, sa femme ou sa fille. Il participe aux grands chantiers de construction religieuse : à l’église du Saint Esprit, il décore l’abside, à l’église du Raincy construite par Auguste Perret, il exécute les cartons de vitraux.

Béatitudes 1923, tempera, projet pour l’église Saint Louis de Vincennes

Influencé par les Primitifs italiens ou encore les Préraphaélites, Maurice Denis prône une peinture heureuse. Les Béatitudes en sont un parfait exemple. Ces peintures à tempera sont des études pour les écoinçons de la coupole de l’église Saint Louis de Vincennes. Elles sont exécutées dans une palette douce et un dessin serein.

Hors musée - Eglise du Saint-Esprit : 186 avenue Daumesnil, 75012 Paris - Eglise Saint-Louis de Vincennes, 22 rue Fays, 94 300 Vincennes - Retable d’Issenheim musée d’Unterlinden, 68 000 Colmar - Musée Départemental du Prieuré, 2 bis rue Maurice Denis, 78100 Saint Germain en Laye

L’art colonial

A la fin de la première guerre mondiale, l’orientalisme a déjà une longue histoire. Le XIXe siècle diplomatique, militaire ou commercial lance sur les routes nouvellement colonisées plusieurs générations d’artistes. La vision rapportée est alors celle d’un Orient idéalisé assimilé à des réminiscences antiquisantes. Pour concrétiser cet engouement est créée, en 1893 la Société des peintres orientalistes français et en 1907 est instituée à Alger la Villa Abd-El-Tif, qui accueille les lauréats peintres et sculpteurs boursiers. Des écoles des beaux-arts essaiment en Afrique et Asie (Alger en 1881, Hanoi en 1924…). Cette politique coloniale connaît son apogée entre les deux guerres scandée par l’Exposition coloniale de 193, les français découvrent leur empire colonial. Aux murs des différents pavillons, peintures et sculptures célèbrent les vertus de la colonisation. Des dioramas invitent à la découverte de nouvelles civilisations, volontiers assimilées à des visions édéniques. Sur les lieux mêmes de l’exposition, un musée des colonies est alors créé dont le décor et les collections - œuvres d’artistes continentaux - mettent à l’honneur cette production originale. De littéraire, le regard européen devient plus scientifique. Des missions sont entreprises par des ethnologues. En 1931, Marcel Griaule, Michel Leiris, dirigent la mission Dakar-Djibouti. La Croisière noire* (1924- 1925), la Croisière jaune* (1931) donnent lieu à de multiples explorations commanditées par la Société de géographie de Paris ou le Muséum d’histoire naturelle. « L’art nègre » qui dès le début du siècle s’était inscrit à part entière dans un courant esthétique très apprécié est désormais appréhendé comme objet de science.

Les artistes

Au XIXe siècle, la galerie d’anthropologie du Muséum d’histoire naturelle confie au sculpteur Charles Cordier le soin de réaliser une cinquantaine de bustes ethniques. Le siècle suivant aborde le thème de façon moins spectaculaire. Les artistes usent d’un simple naturalisme, sans ajout d’accessoires pour décrire les ethnies rencontrées. Anna Quinquaud est exemplaire de simplicité dans sa représentation du peuple Foulah. Le pittoresque a néanmoins ses derniers adeptes : Emile Monier utilise une spectaculaire coiffure pour couvrir son Chef Gombélé et Evariste Jonchère, dans une étonnante confrontation plastique, pose son buste de Habib Benglia traité dans un pur esprit européen sur un socle décoré de masques africains… Alexandre Iacovleff, qui accompagne la Croisière noire et la Croisière jaune, est probablement celui qui sert au plus près l’esprit ethnographique, par la précision du trait observé. Mais l’art du portrait suit de multiples voies. La vision naturaliste de Fernand Lantoine, le style décoratif de Suzanne Castille, les recherches modernistes de Marcelle Ackein témoignent des sensibilités différentes à exprimer la révélation d’une beauté pittoresque. Sensibles à la lumière et la flamboyance des couleurs, les peintres découvrent outre-mer une richesse exceptionnelle de palette.et se livrrent à de superbes variations alliant scène de genre et paysage. Les Ouled-Nails , les Touaregs au bivouac , le Puits au Dahomey … sont devenus d’emblématiques icônes, de cette peinture coloniale qui sut renouer avec le grand style.

Exposition coloniale internationale de 1931, Desmeures, affiche

Exposition coloniale internationale de 1931, Desmeures, affiche

En 1931, l’empire colonial français est à son apogée et l’Exposition coloniale internationale est un support idéal à sa promotion. Le lieu choisi est le bois de Vincennes. Le commissaire général de l’exposition, le maréchal Lyautey, veut porter l’accent sur deux réalisations : la Cité des Informations et le musée permanent des colonies à la Porte Dorée. Un concours d’affiches est lancé en 1928. 233 candidats répondent à l’appel, 15 reçoivent un prix. Deux affiches annoncent l’exposition. Celle de Desmeures ici exposée présente l’empire sous la forme symbolique de quatre visages - l’Indochine, l’Afrique du Nord, l’Afrique subsaharienne et l’Amérique - réunis sous le drapeau unificateur de la France. Les populations indigènes sont montrées de face selon leur tradition ancestrale. Les traits simplifiés à l’extrême du dessin excluent l’idée du portrait, la couleur donnant une unique valeur à la différence. L’encadrement « le Tour du monde en un jour » rappelle l’écrit de Jules Verne. Le pendant de cette affiche est celle de Bellenger. Elle représente une tête coiffée d’un casque colonial blanc. Elle présente le colonial et s’oppose aux colonisés.

Hors musée - Cité nationale de l’histoire de l’immigration, 293 avenue Daumesnil, - 75012 Paris - Musée du Quai Branly : quai Branly, 75007 Paris - Musée de l’Armée : Hôtel national des Invalides, 129 rue de Grenelle, 75007 Paris

Suzanne Castille, Femme Mangbetou, vers 1930, technique mixte et feuilles d'argent sur panneau de bois

Suzanne Castille Les informations sur cette artiste sont actuellement lacunaires.

La femme Mangbetou, vers 1930, huile sur toile sur un fond de feuilles d’argent collées sur bois Ce tableau représenterait Nobosudru, femme de la tribu Mangbetou, qui peuplait l’ancien Congo belge (actuellement République Démocratique du Congo). Cette femme se singularise par sa coiffure en forme d’auréole soutenue par une structure en osier (le wektambourou) et par la déformation de son crâne obtenue grâce à des bandelettes de crin de girafe. Les traits du visage se trouvent ainsi tirés vers le haut et en arrière, les pommettes en relief, les yeux bridés, le front prenant une forme ovoïde. L’œuvre est supposée être peinte d’après une photographie réalisée lors de la Croisière noire. La rencontre avec la tribu des Mangbetou marque les voyageurs. Dans leurs récits de voyage, ils célèbrent la beauté singulière des femmes, portant uniquement un pagne très court, assises en file sur de petits tabourets en ébène (le nekké). « La beauté même » dit Iacovleff qui en fit plusieurs croquis et un portrait. A leur retour en France en 1925, la femme Mangbetou devint « à la mode ». Aux côtés de Joséphine Baker, elle devient le symbole de la beauté noire. Elle est reproduite en broche, en cendrier, en vase, en bouchon de radiateur de voiture... L’Afrique est à l’honneur.

Musée - Dessins d’Alexandre Iacovleff

Hors musée - Jean Dunand (1877-1942) série de grands panneaux décoratifs, Cité nationale de l’histoire de l’immigration, 293 avenue Daumesnil, 75012 Paris

Deuxième étage

Néo-classicisme et réalisme poétique

Le thème du nu féminin s’inscrit dans un désir général d’un retour à la simplicité. En réaction à la figure allégorique, gesticulante et didactique du XIXe siècle, la figure féminine a désormais la sérénité et la plénitude des formes de Vénus intemporelles. Des silhouettes solides campent dans une vision édénique, un retour évident à l’antique. Le thème le plus souvent évoqué est celui du bain qui permet en outre de rejoindre la sensibilité sportive de l’époque (la Nageuse Hubert Yencesse, Baignade au Ponte-Milvio Georges Cheyssial). Ainsi la Baigneuse de Georges Sabbagh se dégage de son drap de bain comme la Vénus de sa coquille. Derrière elle se profile le moderne paquebot. Le corps trouve également sa pleine expression dans l’évocation d’une nature heureuse et féconde. Dans une atmosphère idyllique, Jean Souverbie évoque dans L’été l’érotisme d’un couple enlacé. Dans La terre , le corps féminin incarne l’opulence d’une nature nourricière et généreuse. Le Repos dans les champs d’Amédée de la Patellière est un retour aux « pastorales » traditionnelles. Les titres sont d’ailleurs révélateurs : il s’agit de glorifier les rythmes naturels, de ressusciter une notion de permanence dans un retour à la terre, à l’ordre naturel. Le néo-classicisme, cher aux années 30, se retrouve donc dans cette évocation d’une éternité bienheureuse. Les scènes bucoliques de Joseph Lailhaca font songer à quelques fêtes dionysiaques antiques. Elles scellent la vision rassurante que veut se donner l’époque. Néanmoins certains artistes évoquent les temps menaçants Georges Rohner avec Le noyé , Robert Humblot avec Les horreurs de la guerre ou Henri de Waroquier dans La Tragédie , témoignaient pour leur part de leur inquiétude.

Tamara de Lempicka (1898-1980) Portrait de Thadeuz de Lempicki, 1928, huile sur toile

Tamara de Lempicka, (1898 -1980)

Tamara Gorska est issue d’une famille aisée et cultivée. Elle s’intéresse dès son plus jeune âge à l’art et découvre en Italie les maîtres de la Renaissance et du Maniérisme. Lors d’un voyage en Russie, elle rencontre le comte Tadeusz Lempicki. Ils se marient en 1916 à Petrograd. A la révolution d’Octobre, le couple quitte la Russie et s’installe à Paris avec leur fille Kizette. Tamara de Lempicka suit alors des cours de peinture à l’Académie Ranson avec Maurice Denis et à la Grande Chaumière avec André Lhote. Emancipée, avide de réussite et de fortune, elle mène une vie faite de séances de peinture, de soirées mondaines et de voyages. Elle réalise alors de nombreux portraits - la Duchesse de la Salle (1925), Suzy Solidor (1933) ou son Autoportrait à la Buggati verte , appelé aussi Mon portrait (1929) – qui illustrent ses fréquentations et sa manière de vivre. En 1928, Tamara et Tadeusz divorcent ; en 1933, elle se marie avec le baron Raoul Kuffner. Tous deux émigrent aux Etats-Unis. Elle continue à peindre mais abandonne le portrait mondain et se tourne vers des sujets du quotidien à caractère rustique et vers les natures mortes. Le succès n’est plus au rendez-vous.

Portrait de Tadeusz Lempicki, 1928, huile sur toile

Le Portrait de Tadeusz Lempicki que Tamara avait intitulé par dérision Portrait d’homme inachevé a été peint par elle au moment de son divorce. Ceci explique la main gauche (ou devrait se placer l’alliance) inachevée. Ce tableau est assez représentatif du « Retour à l’ordre » dans la peinture prôné par André Lhote. Il est une admirable synthèse de plusieurs influences : le maniérisme dans le dessin dans l’utilisation de la ligne serpentine, le cubisme dans la simplification géométrique des formes, la photographie et le cinéma pour le cadrage serré. L’arrière-plan est composé de gratte-ciel inspirés de ceux de New-York, où Tamara se rend pour la première fois en 1929.

Robert Humblot , Les horreurs de la guerre

Forces nouvelles

Robert Humblot, (1907 - 1962)

A 24 ans, Robert Humblot abandonne ses études de sciences naturelles pour se consacrer à la peinture. D’abord inscrit à la Grande Chaumière, il entre en 1931 à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris. En 1935, il fonde avec Pierre Tal Coat, Georges Rohner, Henri Jannot, Jean Lasne, Alfred Pellan le groupe Forces Nouvelles. De 1935 à 1939, ensemble ils définissent une esthétique nouvelle, basée sur le dessin, la technique et l’observation. En 1934, à Paris sont présentées deux expositions qui marquent fortement ces jeunes peintres : « Les peintres de la réalité en France au 17 ème s°» et « Le Nain, peintures et dessins ». En filiation directe avec ces peintres, les sujets du groupe Forces Nouvelles sont peints dans des couleurs sourdes de gris-bleu, de vert et de brun. L’anecdotique est évité, tous les détails sont abolis, atmosphère de profonde solitude où il ne subsiste que l’essentiel : l’inquiétude. Ils offrent un nouveau réalisme, affranchi de l’académisme. Le groupe se dissout de lui même en 1939. Jean Lasne disparaît tragiquement en 1940 dans la Troué de Sedan, Alfred Pellan d’origine canadienne rentre dans son pays, les autres continuent seuls leur carrière.

Les horreurs de la guerre, 1937, huile sur toile Ce tableau est une évocation de la guerre d’Espagne, et plus particulièrement du drame de Guernica. Cette petite ville, située dans le pays basque espagnol, est bombardée par les forces allemandes, alliées de Franco, le 26 avril 1937. Cet épisode de la guerre civile espagnole inspirera de nombreux artistes : Pablo Picasso, Max Ernst, Robert Capa, Ernest Hemingway, André Malraux. Dans cette œuvre, les détails sont abolis. Ne subsiste que l’essentiel : la dénonciation de la guerre et des drames qu’elle engendre. Le traitement est hérité de la peinture classique. La composition théâtrale applique un schéma pyramidal. Elle s’organise autour d’une figure centrale : une femme, les mains et les yeux levés vers le ciel incarne l’image universelle de la douleur. A la manière antique, les personnages sont représentés dans une attitude figée, exprimant un moment essentiel. Musée - La femme au bol cassé , Tal Coat ,1933 - Le noyé , Georges Rohner , 1939

Hors musée - Guernica , Picasso, 1937 : musée de la Reine Sofia, Madrid - Cordoue, front d’Andalousie, le 5 septembre 1936, Robert Capa, photographe - La peinture métaphysique de de Chirico La peinture engagée : Goya Les fusillés du 3 Mai (1814), Musée du Prado, Madrid / Delacroix Le Massacre de Scio (1824) Musée du

Paul Landowski (1875 1961) le Pugiliste, 1920, bronze

Paul Landowski, (1875 -1961)

Paul Landowski est issu d’une famille d’origine polonaise. A l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, il est élève du sculpteur Ernest Barrias. Grand Prix de Rome en 1900 avec David Combattant , il est pensionnaire à la Villa Médicis. A son retour, il s’établit à Boulogne- Billancourt où il reste jusque en 1961. A sa mort, sa maison et son atelier, sont détruits. A leur emplacement se trouve aujourd’hui le musée-jardin Paul Landowski. Sculpteur officiel et classique, Landowski reçoit de nombreuses commandes : le Christ Rédempteur du Corcovado à Rio de Janeiro, la statue de Sainte-Geneviève sur le pont de la Tournelle, les fontaines de la porte de Saint-Cloud, les portes de la faculté de médecine de Paris. Il est aussi l’auteur d’une petite statuaire, et d’un grand projet le Temple de l’homme.

Le Pugiliste, 1920, bronze

Paul Landowski dresse ici le portrait de son ami le boxeur Georges Carpentier. Georges Carpentier pose à l’atelier du sculpteur à Boulogne-Billancourt à partir de 1914. Le journal intime de l’artiste indique qu’il souhaite réaliser une statue grandeur nature du champion. L’œuvre définitive, présentée en plâtre au rez-de-chaussée du musée mesure 2,20 mètres de hauteur. Les séances de pose sont interrompues par la guerre. En juillet 1919, Paul Landowski et son frère Joseph vont voir le premier match de Carpentier depuis la guerre. Dans son journal, le sculpteur écrit : « Ce spectacle de boxe m’a beaucoup enthousiasmé. C’est le seul sport avec la course à pied , qui nous rappelle la beauté de la vie antique. Un artiste, un sculpteur doit aimer la boxe, comme un amateur de chevaux doit aimer les courses. La boxe , plus même que la course à pied demande un entraînement parfait, complet. Carpentier qui est le type parfait du pugiliste, est certainement un des plus beaux spécimen d’animal humain qui soit ». En 1920, date de l’œuvre, Carpentier est sacré champion du monde des demi-lourds. Paul Landowski réalisera une autre sculpture Le boxeur tombé , présentée au musée- Jardin Paul Landowski et deux dessins Le boxeur attachant ses bandelettes et un Combat de boxeurs . Cette œuvre permet également d’évoquer l’essor des loisirs et du sport durant la période de l’entre-deux-guerres. Musée - Le Pugiliste, plâtre, 1920

Hors musée - Musée-jardin Paul Landowski, 14 rue Max Blondat, Boulogne-Billancourt - Porte de la faculté de médecine, Faculté de médecine, 45 rue des Saints-Pères, 75006 Paris - Sainte-Geneviève, Pont de la Tournelle, 75004 Paris - Fontaine de porte de Saint-Cloud, Place de Saint-Cloud, 75016 Paris

Le cabinet des dessins

La collection du musée est riche de plus de 15 000 dessins. Les réalistes et les décorateurs sont bien représentés avec des artistes aussi divers que Bernard Boutet de Monvel, Anne Carlu et leurs portraits ingresques, Jean Despujols, Pierre-Louis Rigal, Jean Dupas aux ellipses néo-grecques, Alfred Lombard et Jean Souverbie, aux préoccupations néo-cubistes. 900 dessins d’Henry de Waroquier ont été affectés au musée des Années 30. Dans le domaine de l’art colonial, de prestigieuses études dues à Alexandre Iacovleff, réalisées lors des Croisières noire et jaune, comptent parmi les chefs-d’œuvre de l’art graphique du XXe siècle. En art sacré, le fonds possède des esquisses de Maurice Denis, George Desvallières, Elisabeth Faure, Marthe Flandrin ou encore des dessins modernistes de Jean Lambert- Rucki. La section « Ecole de Paris » est riche d’œuvres graphiques d’Arbit Blatas, Nicolas Eckman, Simon Segal, Nathan Iménitoff, Jacques Lipchitz, Armand Nakache… Des dessins de sculpteurs (Henry Arnold, Félix Joffre, Georges Saupique, Alfred Janniot, Gilbert Privat, Robert Wlérick…), des dessins d’architectes (Le Corbusier, André Bloc…) des dessins de décorateurs (Jacques Emile Ruhlmann, Jules Leleu, Jean Burkaleter) complètent la riche collection du musée dans cette double particularité. L’illustration de mode compte plusieurs œuvres remarquables des principaux artistes de l’époque : Georges Lepape et ses élégantes garçonnes, modernes égéries de Paul Poiret publiées dans la Gazette du bon ton ; André Marty et ses évocations des Ballets russes, du monde du théâtre et du music hall, ou encore Paul Iribe ( Le témoin ) et Alexandre Zinoview ( Femina ).

L’Ecole de Paris

L’Ecole de Paris, nommée ainsi en 1925 par le critique d’art André Warnod, est plus une réalité de terrain qu’un concept. Il ne s’agit pas d’un mouvement ou d’une école, stricto sensu , mais plutôt d’un regroupement d’artistes aux sensibilités proches. La plupart des artistes viennent de Russie, Lituanie, Roumanie, Pologne. Attirés à Paris par la vitalité intellectuelle et culturelle de la capitale ils s’installent dans le quartier de Montparnasse. Fidèles à leurs traditions, leurs origines juives et slaves, ils apportent dans un climat poétique ou burlesque mais toujours dans une forme expressive, leur forme émotionnelle. Paris est alors la ville phare où tout est possible dans le domaine de la création. Chagall, Foujita, Kisling, Modigliani, Pascin, Soutine… y trouvent un refuge aux tourmentes politiques un lieu de liberté exceptionnelle d’expression. Ils fréquentent la Rotonde, la Coupole ou le Dôme… L’Ecole de Paris repose sur une communauté multinationale unie par un mode de vie bohème et des intérêts spirituels ou matériels communs. Les pentes de Montparnasse, le carrefour Vavin, les cafés le Dôme, la Coupole… furent pendant près d’un demi-siècle un phalanstère chaleureux et cosmopolite où se rencontrèrent artistes, poètes et écrivains. Les occupants du Bateau-Lavoir : Apollinaire, Picasso, Salmon, Max Jacob… descendent même de leur Butte légendaire pour s’y retrouver. Dans le même temps, , la Cité Falguière et d’autres ateliers accueillent les artistes venus d’Europe centrale.

Hors musée - La Ruche, 2 passage Dantzig, 75015 Paris

,

Figure 1

Arbit Blatas (1908-1999) Café du Dôme, 1938, gouache sur carton

Arbit Blatas, (1908 - 1989)

Arbit Blatas d’origine lituanienne, commence par étudier à l’Ecole des Beaux-Arts de Berlin. En 1925, il arrive à Paris où il s’inscrit à l’Académie Julian et la Grande Chaumière. Il y rencontre Chaïm Soutine, Ossip Zadkine, Léonard Foujita, Maurice Utrillo, , Kies Van Dongen, et André Derain. En 1939, il fuit l’Europe et s’installe à New York, où il retrouve son ami Jacques Lipchitz. Après la guerre, il partage sa vie entre l’Europe et les Etats-Unis et continue à fréquenter tous les artistes de l’Ecole de Paris. Au cours de sa vie, il réalise ainsi des portraits peints et sculptés de ses amis. En 1980, Blatas sculpte sept bas-reliefs L’Holocauste , sur les murs du ghetto de Venise. Une réplique est installée à Paris en 1981 au Mémorial de la Shoah. En 1989, la ville de Boulogne-Billancourt reçoit la donation faite par Blatas, de 41 portraits peints et sculptés. Ils sont ici comme un hommage à ceux qui firent la renommée de « L’Ecole de Paris ».

Le Dôme, 1938, gouache sur carton

Arbit Blatas représente la terrasse du café du Dôme. Selon lui, « L’identité du Café du Dôme était établie par l’Ecole des Juifs , un rassemblement désordonné de peintres d’Europe centrale pour qui le café était devenu le principal lieu de réunion. » Il a ici représenté quelques figures marquantes de l’Ecole de Paris.

Hors musée - Café du Dôme, 108 boulevard du Montparnasse, 75006 Paris - La Coupole, 102 boulevard du Montparnasse, 75014 Paris - Le Select, 99 boulevard du Montparnasse, 75006 Paris - Mémorial de la Shoah, 17 rue Geoffroy l’Asnier, 75004 Paris

Rez-de-chaussée

L’art monumental

La sculpture monumentale des années 30 est à mettre en relation avec l’architecture contemporaine de l’époque, ses grandes façades et ses grands volumes qu’il fallait décorer. Par ailleurs, l’époque est favorable aux sculpteurs : l’Etat est un généreux commanditaire qui via les grands chantiers, leur assure une sécurité de création. Ainsi les grandes expositions où s’activent des équipes entières d’artistes. Trois grandes dates scandent la période. En 1925, la grande Exposition des arts décoratifs et industriels, en 1931, l’Exposition internationale coloniale, en 1937, l’Exposition internationale des arts et des techniques dans la vie moderne se tiennent à Paris. Preuve en est ici, à l’entrée de cet espace le panneau du pavillon thermal par Georges Villiers et les détails du bandeau de scène du théâtre du par Evariste Jonchère pour l’exposition de 1937. Ces derniers sont ici présentés sur le mur de la mezzanine. A voir aussi L ‘Hymne à l’aurore de Paul Landowski qui figura à l’Exposition de 1925, ou encore au pied de l’escalier menant aux collections, L ‘Afrique et l’Océanie d’Ernesto Canto Da Maya, pour l’Exposition de 1931. Le style de ces œuvres est néo-classique. Il s’inspire de la tradition et est repris par de nombreux autres grands sculpteurs comme Charles Despiau, Robert Wlérick ou encore Alfred Janniot.

Hors musée - Alfred Janniot : relief Cité nationale de l’histoire de l’immigration, 293 avenue Daumesnil, 75012 Paris - Alfred Janniot, palais de Tokyo, 13 avenue du Président Wilson, (côté Seine), 75016 Paris

Raymond Delamarre (1890-1986) La Force et l'Intelligence, maquette du monument à la défense du canal de Suez, 1930

Figure 5Figure 5

Figure 5Delamarre raymond (1890-1986) La force et l'Intelligence, maquette du monument à la défense du canal de Suez, 1930.Figure 5Delamarre raymond (1890-1986) La Fortce et l'Intelligence, maquette à la défense du canal de Suez

Raymond Delamarre, (1890 -1986)

Raymond Delamarre - sculpteur et médailleur néoclassique- apprend la sculpture à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris. Prix de Rome en 1919, il participe à l’art officiel de l’entre-deux-guerres, notamment aux grands travaux d’art monumental commandés par l’Etat. En 1937, à l’occasion de l’Exposition internationale des arts et des techniques dans la vie moderne, il réalise « Art et Industrie », groupe sculpté pour le Palais de Chaillot. Son style en symbiose avec l’art figuratif des années 30 se libère du style académique, se simplifie et s’allonge. Raymond Delamarre appartient aussi aux Ateliers d’art sacré qu’il dirige de 1961 à 1973.

La Force et l’Intelligence, maquette du monument à la défense du Canal de Suez, 1930

En 1925 Raymond Delamarre et l’architecte Roux-Spitz, remportent le concours pour la construction du monument à la défense du canal de Suez. Ce monument rend hommage à la victoire de la défense du canal de Suez par les troupes franco-anglaises contre l’empire Ottoman en 1915. Il fut inauguré en 1930. In-situ, ce monument se compose de 2 pylônes jumelés de 40 mètres de haut, séparé l’un de l’autre par une fente étroite de 1,50 mètre. Devant ces 2 pylônes se placent 2 statues : la Force et l’Intelligence , hautes de 8 mètres, larges de 13 mètres. Sculpté dans du granit gris rosé, ce monument fut entièrement taillé à la pointe en Sardaigne puis transporté par bateau en Égypte. Parfaitement intégré au lieu, il emprunte la simplicité archaïque des sculptures égyptiennes.

Au musée - Etude pour un bas-relief pour la salle à manger des premières classes du Normandie - Béatitudes : projet pour le pavillon des missions catholiques, 1931

Hors musée - Raymond Delamarre, Art et industrie , Palais de Chaillot, (attique) 75016 Paris - Eglise Notre-Dame des Missions, (ancien pavillon des missions catholiques) 102 avenue du Maréchal Joffre, 93800 Epinay-sur-Seine

Tony Garnier (1869-1948) Hôtel de Ville 1934, 26 avenue André-

Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt

L’Hôtel de Ville

L’Hôtel de Ville de Boulogne-Billancourt est le symbole de Boulogne et de Billancourt réunies. Il fut construit en 1934 par Tony Garnier. Prix de Rome d’architecture en 1899, il est en France avec Auguste Perret un des pionniers de l’architecture moderne. Fonctionnel et rationnel, l’édifice sépare clairement les fonctions en deux bâtiments distincts : un espace réception et un espace administration. Rectangulaires, placés dos à dos, revêtement de comblanchien pour l’un, béton pour l’autre, ils communiquent, à l’intérieur, l’un avec l’autre. Par la clarté du plan, la franchise des matériaux sans ornement, Tony Garnier répond aux exigences d’André Morizet « sacrifier le somptuaire au pratique ». Pour mener à bien la construction de l’Hôtel de Ville, les deux hommes feront appel pour son aménagement intérieur à de nombreux membres de l’Union des Artistes Modernes*. Jean Prouvé réalise le cloisonnement du hall des guichets ainsi que la porte d’honneur, André Salomon l’éclairage, René Herbst l’ensemble du mobilier de la salle des mariages, les sculpteurs Jan et Joël Martel les armes de la ville. (cf plan global de la ville). Le hall des guichets est un chef-d’œuvre de l’esthétique fonctionnaliste où le verre, le métal, l’espace et la lumière s’imposent. L’Hôtel de Ville de Boulogne-Billancourt est depuis 1975 classé à l’inventaire des monuments historiques.

BIBLIOGRAPHIE Anne Bony, Les années 20 ; Les années 30 , Editions du regard, 1989

Jacques Lucan (dir.), Le Corbusier, une encyclopédie, éditions du Centre Georges- Pompidou, 1987

Boulogne-Billancourt, Ville d’art et d’essai 1800-2000, Images du Patrimoine

Boulogne-Billancourt, Ville des temps modernes, Collection villes, Mardaga E. Bréon, D. Escande, C. Loupiac, A. Manier, I. Marinone , Création et vie artistique au temps de l’exposition de 1925 , CNDP, 2006

Emmanuel Bréon, Juan Gris à Boulogne , éditions Herscher, 1992

Robert Mallet-Stevens, L’œuvre complète , éditions du Centre Georges-Pompidou, 2005

Jacques Wolgensinger, Les grandes croisières Citroën , Robert Laffont, 2002

Catalogues d’exposition du musée des Années 30, Boulogne-Billancourt JUAN GRIS et les dimanches de Boulogne Ed. Ville de Boulogne-Billancourt, 1987.

L’ECOLE DE PARIS-BOULOGNE Ed. Ville de Boulogne-Billancourt, 1988. COLONIALES 1920-1940 Ed. Ville de Boulogne-Billancourt, 1989.

LANDOWSKI Association des Amis de Paul Landowski, Paris, 1989. GEORGES SABBAGH (1887-1951) Co-édition : l’Albaron / Musée municipal de Boulogne-Billancourt, 1990.

BLATAS, portraits de Montparnasse Réédition 1998.

CHANA ORLOFF (1888-1968) Brochure de 6 pages Publiée à l’occasion de l’exposition présentée au Musée municipal de Boulogne- Billancourt, 1992.

L’ART SACRE EN FRANCE AU XXe SIECLE Co-édition de l’Albaron - Musée municipal de Boulogne-Billancourt, 1993.

BOULOGNE-BILLANCOURT, images d’un autre temps 343 reproductions en couleurs (cartes-postales anciennes) , accompagnées de petits textes Ed. de la Société Artistique et Historique de Boulogne-Billancourt, 1995

JOEL ET JAN MARTEL SCULPTEURS (1896-1966) Ed. Gallimard / Electa, Paris, 1996.

PAUL BELMONDO, LA SCULPTURE SEREINE Somogy Editions d’Art / Association Enfance de l’art, Paris 1997.

PAUL LANDOWSKI, LE TEMPLE DE L’HOMME Ouvrage collectif, Ed. Paris-Musées, Paris, 1999.

HENRY DE WAROQUIER, IMAGES DE BRETAGNE Somogy Editions d’Art, Paris, 2000

ANDRE MAIRE - DESSINS D’AFRIQUE ET D’ASIE Ed. Somogy, Paris, 2001 RUHLMANN UN GENIE DE L’ Ed. Musée des Années 30 / Somogy / Musée des Beaux-Arts de Montréal, 2001.

CHANDIGARH la ville indienne de Le Corbusier, Le Capitole, une œuvre inachevée Ouvrage collectif, Editions Musée des Années 30 / Somogy Editions d’Art, Paris, 2002.

LOUIS BILLOTEY, l’ambition classique Ed. Somogy, Paris, 2002.

ALEXANDRE IACOVLEFF – itinérances Ouvrage collectif , Ed. Somogy, Paris, 2004 (38 E)

JEAN LAMBERT RUCKI, l’expressionnisme entre figuration et abstraction Brochure de 11 pages éditée par le Musée des Années 30

Un Design américain, le Streamline de 1930 à nos jour , Ed. Flammarion – Ed. La Société historique du Lac Saint-Louis, 2005.

LIPCHITZ, les années françaises de 1910 à 1940 Ed. Somogy / Association des Amis du Musée des Années 30, 2005 TAMARA DE LEMPICKA Ouvrage collectif, Ed. Flammarion, 2006

LE MUSEE DES ANNEES 30 Somogy Editions d’Art, Paris, 2006

MOTS-CLES Art Déco L’Art Déco apparaît en 1910 en réaction à l’Art Nouveau, jugé décadent. Il répond à la demande de commanditaires – la grande bourgeoisie française – qui souhaitait renouer avec les styles du passé. Ce style combine modernité et tradition. Il se caractérise par la création de mobilier aux lignes simples, épurées, les volumes équilibrés, les surfaces unies. L’ornement est délaissé pour exalter la beauté naturelle des matériaux employés : bois exotiques, laque, ivoire, parchemin, galuchat. L’Art Déco trouve son apogée à l’Exposition internationale des arts décoratifs et industries de 1925. Son nom sera donné à posteriori dans les années 1960.

Union des Artistes Modernes (U.A.M.) L’Union des Artistes Modernes, née d’une scission au sein de la Société des Artistes Décorateurs, a été fondée en 1929. Elle rassemble l’élite des créateurs dans le domaine de l’architecture et des arts appliqués autour de personnalités : Robert Mallet-Stevens, René Herbst, Pierre Chareau, Le Corbusier, Jean Prouvé, Raymond Templier, Louis Barillet, Jan et Joël Martel, Charlotte Perriand ou André Salomon. Ces créateurs, qui veulent inventer de nouvelles formes dans des matériaux nouveaux issus des découvertes industrielles, appartiennent à toutes les disciplines : architectes, sculpteurs, décorateurs, meubliers, peintres, relieurs, orfèvres, verriers, céramistes, joailliers, affichistes. Ils rejettent l’ornement. Pour eux, la forme doit résulter d’une adaptation parfaite à son usage. Leurs recherches esthétiques sont liées à une vision politique : les membres de l’U.A.M, comme ceux du Bauhaus fondé 10 ans plus tôt en Allemagne, préconisent un art social qui doit apporter le confort au plus grand nombre, même si certaines de leurs réalisations appartiennent à l’artisanat de luxe. Mais leurs idées restent incomprises dans une société conservatrice et les pionniers du modernisme ne touchent qu’une élite.

Villa Abd-El-Tif En 1907, est inaugurée la villa Abd El Tif à Alger. Créée à l’initiative de la Société des peintres orientalistes français, elle accueille jusque en 1962 des peintres et de sculpteurs pour une durée de séjour de 1 an puis de 2 ans. Très vite, elle est surnommée la villa Médicis d’Alger. Les premiers pensionnaires furent Paul Jouve et Léon Cauvy. La vision réaliste des artistes donnent un nouvel élan à l’orientalisme.

Croisière noire, Croisière Jaune En 1924, André Citroën lance la Croisière noire. Une équipe de 16 membres sillonne l’Afrique du nord au sud, soit de Colomb Béchar à Tananarive. Entre le mois d’octobre 1924 et le mois de juin 1925, elle parcourt 26 000 kilomètres. Dirigée par Georges-Marie Haardt, vice président des usines Citroën et Louis Audouin Dubreuil, elle comprend le taxidermiste Bergonnier, le photographe Specht, le cinéaste Léon Poirier le peintre

Alexandre Iacovleff. Des bijoux, des armes, des films et des photos seront rapportées à Paris. La Croisière jaune quant à elle traverse le continent asiatique en 1931. Deux groupes sont alors formés : le groupe Pamir part de Pékin, le groupe libanaise de la capitale irakienne. Le père Teilhard de Chardin, le capitaine de navire Victor Point, l’archéologue Joseph Hackin seront cette fois-ci de l’aventure.

Le Retour à l’ordre Le retour à l’ordre vient du « rappel à l’ordre » prononcé par le critique d’art Roger Bissière pour qualifier les œuvres de exposées à la galerie de l’effort moderne en mars 1919. Dans son article publié dans le journal Opinion, il écrit : Il demeure indéniable que le Cubisme aura ramené la peinture à ses moyens traditionnels, dont nous nous étions écartés depuis cinquante ans. Il nous aura réappris le respect de la matière, et du métier de peintre. Et il poursuit : le Cubisme… un rappel à l’ordre… a contribué à sauver l’art moderne . Le retour à l’ordre signifie donc une peinture où priment la forme, le dessin et le « beau métier ».

Arts et architecture Littérature - Théâtre Musique - Spectacle Cinéma Sciences et techniques Politique-Divers

Création du Bauhaus, Proust, A l’ombre des jeunes Strauss, La femme sans Gance, J’accuse Gropius, Weimar filles en fleurs ombre Murnau, Satanas Traité de Versailles Fondation des Ateliers d’art Breton et Soupault, Les Ravel, La valse Fondation de la république de sacré champs magnétiques Griffith, Le lys brisé Weimar

1919 1919 Bartok, Le Mandarin Duchamp, La Joconde, Brecht, Tambours dans la merveilleux Wiene, Le cabinet du docteur LHOOQ nuit Caligari

Revue de l’Esprit Nouveau Ouverture du Théâtre Ballets suédois,Théâtre des Congrès de Tours, naissance Le Corbusier : Maison Citroan National Populaire Champs Elysées Chaplin , Le Kid du parti communiste Mistinguett, Mon homme Landowski, le pugiliste Clifford-Barney, Pensées Stravinsky, Le chant du Carpentier, champion du

1920 1920 d’une amazone rossignol (ballet) monde des demi-lourds Honegger, Pastorale d’été

Mies van der Rohe, projet de Anatole France, Prix Nobel gratte-ciel en verre de littérature Prokofiev, III e concerto pour Feyder, L’Atlantide Einstein, Prix Nobel de piano physique Création du parti fasciste Ruhlmann, meuble au char Pirandello, Six personnages en quête d’auteur Honegger, Horace victorieux

1921 1921 Kahnweiler et les dimanches de Boulogne

Le Corbusier, ville de trois Margueritte, La Garçonne Stravinsky, Mavra Lang, Docteur Mabuse Marche sur Rome et prise du millions d’habitants pouvoir par Mussolini Joyce, Ulysse Milhaud, L’Orestie Murnau, Nosferatu le Fin du mouvement à Vampire Découverte du tombeau de

1922 1922 Paris Toutankhamon, Louxor

Arts et architecture Littérature théâtre Musique - Spectacle Cinéma Sciences et techniques Politique-Divers

Perret, église du Raincy Radiguet , Le Diable au corps Honegger, Pacific 231 Léger, Ballet mécanique Création du salon des Arts Occupation de la Ruhr par Mallet-Stevens, studios de Premier numéro de la revue Milhaud, La Création du Gance, La Roue Ménagers par Jules-Louis des troupes franco-belges Billancourt surréaliste monde (ballet) Breton

Von Stroheim, Les Rapaces Putsch manqué d’Hitler à

1923 1923 Le Corbusier Vers une Knock de jules Romain avec Stravinsky, Noces (ballet) Walt Disney : 1° dessins Munich architecture jouvet animés Le terme « septième art » créé par Canudo

Le Corbusier, atelier Breton, Manifeste du Puccini, T urandot L’Herbier, L’Inhumaine Mort de Lénine Ozenfant, Paris Surréalisme France, victoire du Cartel des Gershwin, Rhapsodie in Blue gauches Faure-Dujarric : Stade Claudel, Le soulier de satin René Clair, Entracte Edouard Herriot président du Colombes Conseil

1924 1924 T Mann, La montagne Ravel, L’enfant et les Le Corbusier : villas à magique sortilèges Départ de la Croisière noire Boulogne-Billancourt Citroen Naissance du Surréalisme

Exposition des arts décoratifs Gide, Les faux monnayeurs et industriels, Paris Milhaud, Les Malheurs Chaplin, La ruée vers l’or Première transmission télé en Evacuation de la Ruhr 1°exposition surréaliste, Paris Fitzgerald gatsby le d’Orphée Grande-Bretagne Ecole de Paris Magnifique Eisenstein, Le Cuirassé Hitler : Mein Kampf Allemagne : exposition la La Revue nègre avec Potemkine Nouvelle Objectivité B.shaw, Prix Nobel de Joséphine Baker Premier journal parlé diffusé Conférence de Locarno pour 1925 1925 Gris, panier et siphon Littérature Léonce Perret, Madame par la TSF la paix Sans-Gêne

Mallet-Stevens, rue Mallet- Aragon Le paysan de Paris Falla, Concerto pour clavecin Entrée de l’Allemagne à la Stevens, Paris Lang, Métropolis Salon des arts ménagers, Société des Nations (SDN) Malraux, La tentation de Bartok, Ier concerto pour présentation de l’auto- Jourdain, Sauvage, l’Occident piano Léon Poirier, La croisière thermos Poincaré président du Samaritaine noire Conseil

1926 1926 Eluard, Capitale de la douleur Ravel, Chansons Mies van der Rohe, madécasses Monument à Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg

Arts et architecture Littérature - Théâtre Musique - Spectacle Cinéma Sciences et Techniques Politique-Divers

Le Corbusier, villa Cook, , Mahagonny Boulogne-Billancourt Elie Faure, L’Esprit des Stravinsky, Oedipus Rex Eisenstein, Octobre Lindbergh, premier vol New- formes Antheil , Ballet mécanique York-Paris Ellington passe en vedette au Murnau, L’Aurore

Mort de Gris Bergson prix Nobel de Cotton Club à New-York

1927 1927 littérature Gance, Napoléon

Mallet-Stevens, Villa Noailles, Hyères Kurt Weill, L’Opéra de quat’sous Eisenstein, La ligne générale Freyssinet met au point la Premier Congrès Malraux, Les Conquérants technique du béton International d’Architecture Stravinsky, Apollon Musagète King Vidor, La Foule précontraint Moderne La Sarraz Breton, Nadja

1928 1928 Ravel, Boléro Le Matériel Téléphonique, Lempicka, portrait de T. Boulogne-Billancourt Lempicki Gershwin, Un américain à Paris

Bunuel, Un chien andalou Création de l’Union des Erich Maria Remarque, A Stravinsky, Capriccio Artistes Modernes l’Ouest rien de nouveau Louis de Broglie, Prix Nobel Création de Tintin dans Le Roussel, Bacchus et Ariane Premier film parlant : Le de physique Le Corbusier, , Petit Vingtième (ballet) Chanteur de Jazz de Krach de Wall Street Poissy Première au théâtre des Crosland sort à Paris. Renault : première chaîne de

1929 1929 Variétés de Marius de Pagnol Mort de Diaghilev à Venise montage, île Seguin, Inauguration du MOMA à avec Raimu et Pierre Fresnay Boulogne-Billancourt New-York

Breton fonde la revue Gance, La fin du monde Empire State Bulding, USA Surréalisme au service de la Stravinsky, Symphonie des révolution psaumes Bunuel et Dali, L’âge d’or Première liaison aéropostale Delamarre, monument à la transatlantique par Jean Début de la crise ministérielle défense du Canal de Suez Soupault, Manhattan Première de l’opérette Les Cocteau, Le sang d’un poète Mermoz en France

1930 1930 aventures du roi Pausole de Brecht, L’Opéra de quat’sous Honegger aux Bouffes du Première du film L’ange bleu Nord de von Sternberg en Allemagne

Arts et architecture Littérature - Théâtre Musique - Spectacle Cinéma Sciences et Techniques Politique- Divers

Lancement des Chantiers du Ravel, Concerto pour la main Chaplin, Les lumières de la Espagne , départ du roi Cardinal Verdier Saint Exupéry, vol de nuit gauche et Concerto en sol ville Alphonse XIII, proclamation de la République Tournon, église du St Esprit, Joséphine Baker, J’ai deux Hitchcock, Murder

Paris Maurois, L’Amérique amours… mon pays et Paris Exposition Coloniale,Paris

1931 1931 inattendue Lang, M Le Maudit Gargallo, Arlequin Croisière jaune, Citroën Whale, Frankenstein Mallet-Stevens , chaise

Otto Dix, la guerre Céline, Voyage au bout de la Renoir, Boudu sauvé des Le parti nazi est la première Ruté, Sirvin, Bassompierre, nuit eaux force politique au Reichstag HBM, Boulogne-Billancourt Stravinsky, Credo Clair, 14 Juillet Huxley, Le meilleur des Josef von Sternberg, Shangai Assassinat du Président Paul Exposition Architecture mondes Gershwin, Second rhapsody express Doumer élection d’Albert

1932 1932 Moderne, MOMA, New-York Lebrun Johnson et Hitchcock publient Brecht, La mère Hawks, Scarface « International Style » Roosevelt : président des Premier festival du cinéma à USA Venise Steinhoff, Le jeune hitlérien Hitler, chancelier Fermeture du Bauhaus à Revue Le Minotaure Stravinsky, Le duo concertant Vigo, Zéro de conduite Berlin Incendie du Reichstag Malraux, La condition Les « Lecuona Cuban Boys » Schoedsack, King Kong Proclamation du IIIe Reich Pont de Golden Gate, San humaine lancent la rumba

1933 1933 Francisco Hitchcock, L’homme qui en Roosevelt lance le New-Deal Aymé, La jument verte Nouvelle danse : la biguine savait trop Matisse, La danse

Pirandello, Prix Nobel de Stravinsky, Ave Maria et Pagnol, Angèle Littérature Perséphone Lubitsch, La veuve joyeuse Cecil B. de Mille, Cléopâtre Nuit des longs couteaux en Garnier, Hôtel de ville, Char, Le marteau sans maître Lucienne Boyer, Un amour Weissmuller, champion Allemagne (30 avril) Boulogne-Billancourt comme le nôtre olympique de natation, Miller, Tropique du cancer Tino. Rossi, O Corse île incarne Tarzan

1934 1934 d’amour Cocteau, La machine infernale

Arts et architecture Littérature - Théâtre Musique - Spectacle Cinéma Sciences et Techniques Politique-Divers

Première exposition « Forces Gide, Les nourritures Ventura et ses Collégiens, Duvivier , La Bandera Nuremberg, nouvelles », Paris terrestres Tout va très bien madame la présentation des lois raciales marquise ; Ca vaut mieux que Renoir, Le crime de Monsieur Irène et Jolio Curie, Prix Palais du Trocadéro, Paris Malraux, Le temps du mépris d’attraper la scarlatine Lange Nobel de chimie Début de la guerre en

Ethiopie

1935 1935 Brecht, Grand peur et misère Marx Brothers, Une nuit à du IIIe Reich l’Opéra Hitchcock , L’homme qui en savait trop

Pagnol, César Tchaikovski, Casse-noisette Chaplin, Les temps modernes Front Populaire Tal-Coat, série des Congés Payés Massacres Pirandello, Les géants de la Stravinski, Jeux de cartes Duvivier, Pépé le Moko montagne Début de la guerre civile en TinoRossi, Marinella Espagne

1936 1936 Mitchel , Autant en emporte le vent Jeux Olympiques de Berlin

Exposition internationale des Arts et des Techniques dans Gombrowicz, Ferdydurke Bombardement de Guernica la vie Moderne, Paris Trenet, Y a de la joie Renoir, La grande illusion Dupont de Nemours, création du nylon Création de la Société Exposition de l’art dégénéré , Brecht, Les fusils de la mère Maurice Chevalier, La petite C.Autant-Lara, L’affaire du Nationale des Chemins de Munich Carrare femme de l’expo courrier de Inauguration de l’aéroport du Fer Français

1937 1937 Picasso, Guernica Bourget Humblot , les horreurs de la Inauguration du Musée de guerre l’Homme, Paris

Exposition internationale du Honegger, La danse des Carné, Quai des brumes et surréalisme à Paris Sartre, La nausée morts Hôtel du Nord Annexion de l’Autriche par l’Allemagne Giraudoux, Electre Piaf, Mon légionnaire Renoir, La bête humaine

1938 1938 Annexion des Sudètes Riefenstahl, les Dieux du Nuit de cristal Stade

Arts et architecture Littérature - Théâtre Musique - Spectacle Cinéma Sciences et Techniques Politique-Divers

Rohner, le Noyé Steinbeck, les raisins de la Giraudoux Ondine Fleming, Autant en emporte Signature du pacte germano- colère le vent soviétique Exposition Universelle « construire le monde de Les troupes allemandes demain avec les outils envahissent la Pologne

d’aujourd’hui » New-York 1939 1939 Déclaration de guerre entre les Alliés et l’Allemagne nazie

Fin de la guerre civile espagnole