De GASTON DIEHL : La Peinture En France Dans Les Années Noires (1935-1945)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

De GASTON DIEHL : La Peinture En France Dans Les Années Noires (1935-1945) De GASTON DIEHL : La peinture en France dans les années noires (1935-1945) https://reg-arts-croises.fr/spip.php?article19 De GASTON DIEHL : La peinture en France dans les années noires (1935-1945) - Arts & Littératures - Date de mise en ligne : samedi 15 novembre 2008 Copyright © Reg'Arts Croisés - Tous droits réservés Copyright © Reg'Arts Croisés Page 1/3 De GASTON DIEHL : La peinture en France dans les années noires (1935-1945) Le texte qui suit, paru dans le N° 63 de Ideart (septembre/ décembre 1999), est à la fois l'éditorial de ce même numéro et la présentation du dernier ouvrage de l'historien et critique d'art Gaston Diehl, également collaborateur de la première heure à Idéart. Comment pouvoir concilier un éditorial et un livre sur « La peinture en France dans les Gaston Diehl, fervent incitateur et organisateur de débats, d'expositions, de concerts depuis années noires (1935-1945) »-(paru chez Z'EDITIONS en 1999). Momentanément la tâche est 1934 nous a donné aussi des ouvrages sur les artistes qui marquent jusqu'à nos jours l'activité susceptible de toucher la fibre de ceux pour qui l'art n'est qu'une expérience et un support pour artistique mondiale : entre autres un Derain, des petites monographies de Goya, Greco, interpréter à leur manière le souci d'ordonnance, la pensée et les écrits des autres. En effet il Gauguin, Van Gogh, Delacroix, Singier et sur l'art français contemporain : Max Ernst, Miro, Le aurait fallu un entretien avec l'auteur de ce livre-témoignage où nous apprenons et vivons ces dessin en France au XIXe Siècle etc. Il a dirigé quatre films d'art sur « Van Gogh », « Gauguin années tragiques, à travers des chapitres tels que « L'Attente », « La rébellion émancipatrice » », un essai sur « Malfray » réalisé par Alain Resnais, un « Watteau » réalisé par Jean Aurel. ou encore « Une Porte s'ouvre, une autre se referme » et dans lesquels Gaston Diehl nous Et n'oublions pas ses longues années passées comme professeur. Il occupera également les enseigne que la rébellion de quelques uns a donné sa continuité à l'art tel que nous le fonctions d'Attaché Culturel et de Directeur de l'Institut Vénézuélien-Français pendant dix ans. connaissons aujourd'hui. Années noires dans tous les domaines : pour l'art et les artistes, le qualificatif de dégénéré. Et les autres, me direz-vous ? Oui les autres, ceux-là même qui Ainsi, à travers les années, il a su insuffler à d'autres le désir d'aller toujours plus loin dans les crachant jalousie et haine dans cette période controversée n'ont rien laissé d'autre que le diverses tâches qu'elles soient artistiques ou journalistiques. qualificatif de collaborateurs... Ideart et moi-même rendons hommage à son travail et proposons ci-dessous à nos lecteurs un des thèmes du premier chapitre « le regard devant l'oeuvre » dans lequel vous trouverez « La peinture en France dans les années noires (1935-1945) » nous invite à découvrir un une richesse d'information indispensable pour désormais connaitre les préoccupations et le parcours que seul un précurseur sans préjugés des mouvements artistiques ni des créateurs a vécu de Gaston Diehl. su emprunter pour nous faire connaitre aujourd'hui tous les cauchemars de ceux qui osèrent se révéler à l'idéologie du moment. De Gaston Diehl, LE REGARD DEVANT L'RUVRE Copyright © Reg'Arts Croisés Page 2/3 De GASTON DIEHL : La peinture en France dans les années noires (1935-1945) Après maintes erreurs et vaines interrogations, j'essaie de mettre au point un système de C'est pourquoi elle ne peut être seulement livrée à la vue momentanée et indifférente d'autrui, références qui m'incite à me reconnaitre tant soit peu dans le dédale de l'art contemporain auquel mais longuement offerte au regard du dedans. Le degré de subtilité ou de franchise des les normes de classicisme ne sont plus applicables. accords, les coutumières harmonies dont use un artiste révèlent sans détour les facettes de sa personnalité. Reste la partie de l'innovation, de l'inédit, qui me laisse perplexe. Si le L'enseignement reçu à l'Institut d'Art et d'Archéologie aussi bien qu'à l'École du Louvre ne m'a renouvellement est assurément indispensable, son emploi abusif devient vite fastidieux et nullement préparé à distinguer le bon grain de l'ivraie et aurait plutôt tendance à m'égarer au nom aboutit au jeu gratuit. L'effet de surprise n'a qu'une durée fort limitée et je préfère un graduel d'une soi-disant tradition. enrichissement à base de découvertes sensibles. Être attiré par un tableau signifie seulement qu'il dispose d'une force de séduction peut-être Pour conclure, avant de se prononcer sur un tableau, ne faut-il pas au préalable « apprendre superficielle, susceptible de masquer un vide dont on se rend compte par la suite. Loin d'une à voir ». Telle sera la devise que je donnerai à l'association « Les Amis de l'Art » que je soudaine passion, il s'agit plutôt d'accepter une lente approche amoureuse où tous les sens autant fonderai à la Libération. N'est-il pas indispensable de se préparer, s'armer d'humilité et de que les facultés d'observation ou de jugement sont mis en état d'alerte. Un simple examen objectif patience, s'ouvrir à l'inconnu en commençant par s'interroger ? Qui peut se contenter d'un clin de ces copeaux de lumière et d'intime émotion laissés sur le support par les touches ne résout d'oeil sur une oeuvre pour englober la diversité de son contenu et distinguer ses mérites, rien, ne suffit pas. Il faut pénétrer plus avant dans la texture, tenter de se substituer en quelque toutes choses qui ne se dévoilent que progressivement ? Comme pour les oeuvres littéraires sorte au créateur pour être mieux en mesure d'interpréter ses motivations, son état d'esprit, ses maitresses que l'on peut lire et relire sans se lasser, il convient de se familiariser avec une gestes parfois inconscients. Intelligence, sensibilité, expérience ne sont pas de trop pour faciliter toile, de vivre avec elle afin de disposer d'un temps et plus encore d'un recul suffisants pour un tel cheminement. être capable de l'approfondir, d'y rencontrer son existence secrète, d'apprécier son pouvoir de rayonnement et sa force de communication émotive. Laissant un peu de côté le thème dont nous savons maintenant qu'il n'a qu'un intérêt relatif, c'est la surface peinte en soi qui doit requérir le maximum d'attention. La composition pose un premier Dernier élément, sans doute déterminant pour un jugement définitif : la façon dont sont alors problème majeur de qualité de la réflexion, de souci d'ordonnance, d'adresse dans la mise en résolus les problèmes d'espace et de lumière ; celui du temps ne sera posé que bien plus place, de désir d'invention, de libre volonté. En fait nous voici déjà en présence du caractère tard. Il me semble indispensable, surtout à présent, d'avoir latitude pour se mouvoir dans même, du niveau intellectuel du créateur et nous continuons à les déchiffrer à travers les réseaux l'espace si particulier d'un tableau à la fois exigü et illimité, l'explorer, presque s'y dissoudre et linéaires dessinant tour à tour contours et délimitations avec souplesse ou fermeté. La surface, s'abandonner à son pouvoir de suggestion. Dilemme semblable face à la lumière à la fois c'est avant tout la couche picturale qui par sa densité ou sa légèreté, à l'occasion les espaces non enclose et débordante qui seule possède le privilège de nous entrainer encore plus loin vers remplis, par son animation propre, je dirais sa respiration et son mouvement, son aspect de peau l'infini visionnaire de la spiritualité. vivante, éveille la curiosité des divers sens car au-delà du regard qui la scrute et l'analyse, on a souvent envie de la frôler, de la palper. D'un fragment pris au hasard, on doit pouvoir extraire une certaine jouissance et établir un test qualificatif. Le coup de pinceau énergique ou relâché, hâtivement jeté ou patiemment repris, ne lasse pas d'intriguer à propos du tempérament, de l'humeur des habitudes, de celui qui témoigne ainsi par son écriture-même. Vient ensuite l'élément essentiel, la couleur qui parle encore davantage par son frémissement interne. L'équilibre des taches et surtout le choix des gammes. Ses secrets ne sont accessibles que progressivement tant la matière est le reflet direct des besoins complexes de son auteur. Moyen d'expression, véritable langage, la couleur demeure sa propriété, transcrit son impulsivité ou son goût de la méditation, sa perception sensible autant que son élan imaginatif, son enthousiasme fervent autant que ses inquiétudes. Elle correspond à une certaine forme d'introspection. Victor Artiéda, pour Ideart Copyright © Reg'Arts Croisés Page 3/3.
Recommended publications
  • VINCENT VAN GOGH Y EL CINE Moisés BAZÁN DE HUERTA Desde
    NORBA-ARTE XVII (1997) / 233-259 VINCENT VAN GOGH Y EL CINE Moisés BAZÁN DE HUERTA Desde su nacimiento, la relación del cine con las artes plásticas se ha manifes- tado en los más variados aspectos. De la influencia pictórica en el cromatismo y la configuración espacial del plano (encuadre, composición, perspectiva, profundierad), al diverso tratamiento del tiempo y los mecanismos narrativos en ambos campos; además de las bŭsquedas experimentales de las vanguardias y sus interferencias, el documental sobre arte como género, o la tradición artística como apoyo para la re- creación histórica o religiosa. También la propia pintura ha sido tratada temática- mente o como punto de partida para la reflexión sobre el proceso creativo Pero en el amplio abanico de posibilidades de esta relación, las biografías ci- nematográficas sobre artistas han sido uno de los exponentes más fructíferos, has- ta el punto de constituir casi un género propio. Dejando aparte m ŭsicos, cantantes, literatos, actores, y cifiéndonos al campo de las artes plásticas, la nómina de bio- grafiados resulta considerable: Andrei Rublev, Leonardo, Miguel Ángel, El Greco, Caravaggio, Rembrandt, Velázquez, Utamaro, Fragonard, Goya, Gericault, Toulouse- Lautrec, Gauguin, Camille Claudel, Rodin, Gaudí, Pirosmani, Munch, -Carrington, Modigliani, Gaudier-Brzeska, Picasso, Dali, Goitia, Diego Rivera, Frida Kahlo, Jean Michel Basquiat, Andy Warhol o Francis Bacon, entre otros, han sido objeto de re- creaciones fílmicas, aunque bastante desiguales en su calidad y planteamiento. En esta relación, como vemos, predominan las trayectorias geniales, azarosas, apasionadas y con frecuencia trágicas, es decir, las susceptibles de un desarrollo dra- mático que capte la atención y el interés del p ŭblico.
    [Show full text]
  • André Derain Stoppenbach & Delestre
    ANDR É DERAIN ANDRÉ DERAIN STOPPENBACH & DELESTRE 17 Ryder Street St James’s London SW1Y 6PY www.artfrancais.com t. 020 7930 9304 email. [email protected] ANDRÉ DERAIN 1880 – 1954 FROM FAUVISM TO CLASSICISM January 24 – February 21, 2020 WHEN THE FAUVES... SOME MEMORIES BY ANDRÉ DERAIN At the end of July 1895, carrying a drawing prize and the first prize for natural science, I left Chaptal College with no regrets, leaving behind the reputation of a bad student, lazy and disorderly. Having been a brilliant pupil of the Fathers of the Holy Cross, I had never got used to lay education. The teachers, the caretakers, the students all left me with memories which remained more bitter than the worst moments of my military service. The son of Villiers de l’Isle-Adam was in my class. His mother, a very modest and retiring lady in black, waited for him at the end of the day. I had another friend in that sinister place, Linaret. We were the favourites of M. Milhaud, the drawing master, who considered each of us as good as the other. We used to mark our classmates’s drawings and stayed behind a few minutes in the drawing class to put away the casts and the easels. This brought us together in a stronger friendship than students normally enjoy at that sort of school. I left Chaptal and went into an establishment which, by hasty and rarely effective methods, prepared students for the great technical colleges. It was an odd class there, a lot of colonials and architects.
    [Show full text]
  • Albert Marquet and the Fauve Movement, 1898-1908
    Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Lyrasis IVIembers and Sloan Foundation http://www.archive.org/details/albertmarquetfauOOjudd ALBERT MARQUET AND THE FAirVE MOVEMENT 1898 -1908 by Norrls Judd A thesis submitted to the Faculty of the Department of Art History in partial fulfillment of the requirements for Senior Honors in Art History. ^5ay 1, 1976 /JP 1^1 Iff TABLE OF CONTENTS Page Introduction ...............< 1 I The Fauve Movement Definition of Fauvism, • 3 The Origins of the Fauve Movement 5 The Leaders of the Fauve Group 11 1905: The Crucial Year, Salon Exhibitions and Critical Reactions 26 Fauve Paintings of 1905 34 Critical Reaction to Fauvism.. 41 Denouement 45 II Albert Marquet Bordeaux: Origins 49 Paris: 1890 - 1898 50 Years of Activity with the Fauve Group: 1899-1908 Marquet and Matisse, 1898 - 1905 54 Marquet and Dufy, 1906. 78 Marquet, 1907-1908 83 Marquet: 1903-1910 87 III Summary 89 IV Footnotes 93 V Appendix Marquet Speaks on His Art 116 List of Reproductions 117 Photocopies of Selected Reproductions i 123 VI Bibl iography 142 Note: An asterisk will appear by a plate reference if the reproduction also appears in photocopy in the appendix. il ALBERT MARQUET AND THE FAUVE MOVEMENT 1898 - 1908 INTRODUCTION In 1905, when a group of violently coloured paintings was displayed at the Salon d'Automne, there were varying reactions from the critics. Some were outraged, others merely amused. At that time only a few of the critics were aware of the importance of the event. Even fewer critics realized that the special characteristics of these paintings would have a decisive influence on the future development of Gortain futur e twentieth century art.
    [Show full text]
  • Henri Goetz Biography
    ARTIST BROCHURE Decorate Your Life™ ArtRev.com Henri Goetz Henri Bernard Goetz (September 29, 1909 August 12, 1989) was a French American Surrealist painter and engraver. He is known for his artwork, as well as for inventing the carborundum printmaking process. His work is represented in more than 100 galleries worldwide. Goetz was born in New York in 1909. His father ran an electrical plant. He later described his mother as a "quasi-academic" because of the two large parenting books she owned. He began drawing because the books told that a child needs a certain number of hours outside in a day, and as such he was not allowed to come home before six. On one rainy day, he made use of his time by drawing. However, he was frustrated with his clumsy drawing, and tore it up. He later asked his mother to beat him for his failure as an artist. In September 1935, Goetz met Christine Boumeester at the Académie de la Grande Chaumière. Christine was a very shy Dutch painter from Java, Indonesia. Goetz invited her to visit his studio, and she moved in with him several days later. They were married when Christine's parents visited them in Paris. He credited Christine with much of his early development from realism to his more modern surrealist painting style. Around this time he met Hans Hartung, who introduced him to his circle of friends. Through this, he met Fernand Léger and Wassily Kandinsky. As World War II began, both Goetz and his wife worked with the French Resistance.
    [Show full text]
  • Embracing Modernity: Venezuelan Geometric Abstraction the Ap Tricia & Phillip Frost Art Museum Frost Art Museum the Patricia and Phillip Frost Art Museum
    Florida International University FIU Digital Commons Frost Art Museum Catalogs Frost Art Museum 10-13-2010 Embracing Modernity: Venezuelan Geometric Abstraction The aP tricia & Phillip Frost Art Museum Frost Art Museum The Patricia and Phillip Frost Art Museum Follow this and additional works at: https://digitalcommons.fiu.edu/frostcatalogs Part of the Fine Arts Commons, and the Interdisciplinary Arts and Media Commons Recommended Citation Frost Art Museum, The aP tricia & Phillip Frost Art Museum, "Embracing Modernity: Venezuelan Geometric Abstraction" (2010). Frost Art Museum Catalogs. 45. https://digitalcommons.fiu.edu/frostcatalogs/45 This work is brought to you for free and open access by the Frost Art Museum at FIU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in Frost Art Museum Catalogs by an authorized administrator of FIU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. EMBRACING MODERNITY Venezuelan Geometric Abstraction Front Cover: Mateo Manaure, Untitled, 1977, Acrylic on wood, 56½ × 21½ x 1 1/8 inches, Art&Art, LLC Collection Alejandro Otero, Model- Project for Park Avenue, New York, 1982, Mixed media, 46 ½ x 15 x 15 inches Ella Fontanals-Cisneros Collection, Miami Contents Acknowledgements 6 Introduction 7 Director's Foreword 8 Dr. Carol Damian Embracing Modernity: Origins of Geometric Abstraction in Venezuela 9 Francine Birbragher-Rozencwaig Embracing Diversity: Venezuelan Geometric Abstraction in the Sixities and Seventies 15 Maria Carlota Perez Exhibited Artists Miguel Arroyo 22 Armando Barrios
    [Show full text]
  • Art D'après-Guerre & Contemporain
    ART D’APRÈS-GUERRE & CONTEMPORAIN Mercredi 24 juin 2020 Détail du lot 84 Détail du lot 53 Vente aux enchères publiques régulée À l’étude ADER 3, rue Favart 75002 Paris Mercredi 24 juin 2020 à 14 h Exposition publique régulée À l’étude ADER 3, rue Favart 75002 Paris Lundi 22 et mardi 23 juin de 11 h à 18 h Mercredi 24 juin de 11 h à 12 h Responsable de la vente : Xavier DOMINIQUE Assisté de Camille MAUJEAN [email protected] ART D’APRÈS-GUERRE Tél. : 01 78 91 10 09 & Téléphone pendant l’exposition : 01 53 40 77 10 CONTENPORAIN ACTUALITÉ CORONAVIRUS Conditions d’exposition : Catalogue visible sur La présence en salle d’exposition est strictement limitée à dix personnes, dans le respect des règles de distanciation www.ader-paris.fr physique. Le masque est obligatoire. Les lots sont tous décrits et reproduits sur notre site www.ader-paris.fr. Notre équipe se tient à votre disposition pour Collection toute demande de rapport de condition. Enchérissez en direct sur Si pas de logo Interenchères, il suffira de le www.drouotlive.com Gaston Diehl Conditions de vente: La présence en salle est strictement limitée à dix personnes danssupprimer le respect des pour règles que de distanciation le logo Drouot physique. Live Nous se place vous invitons à privilégier les enchères par téléphone, par internetautomatiquement via Drouot Live / Interenchères ou par ordres d’achat. et à divers Si votre présence physique sur les lieux de la vente est indispensable, nous vous remercions de contacter le responsable de la vente pour prendre connaissance des modalités.
    [Show full text]
  • JESÚS RAFAEL SOTO B. 1923, Ciudad Bolívar, Venezuela D. 2005, Paris, France SOLO EXHIBITIONS 2019 2017 Soto. the Fourth Dimens
    JESÚS RAFAEL SOTO b. 1923, Ciudad Bolívar, Venezuela d. 2005, Paris, France SOLO EXHIBITIONS 2019 Soto. The Fourth Dimension. The Guggenheim Bilbao, Bilbao, Spain Soto: Vibrations, 1950-1960, Hauser & Wirth, New York, NY, USA 2017 Dans Son Jus, Jesús Rafael Soto, Leon Tovar Gallery, New York, NY, USA Jesús Rafael Soto: Sound Mural, Cecilia Brunson Projects, London, UK Jesús Rafael Soto: Sound Mural, Cecilia Brunson Projects, Santiago, Chile 2016 Virtual Soto, Caleria Cayon, Madrid, Spain 2015 Jesús Rafael Soto – Une Rétrospective, Musée Soulages, Rodez, France Soto: Chronochrome, Galerie Perrotin, New York, NY, USA Soto: Estática Dinámico, Galería de Arte Ascaso, Caracas, Venezuela 2014 Jesús Rafael Soto: Houston Penetrable, Museum of Fine Arts, Houston (MFAH), Houston, TX, USA 2013 Soto dans le collection du Museé national d’art moderne, Centre Pompidou, Paris, France 2010 Soto: Les harmonies combinatoires, Galerie Denise René, Paris, France 2009 Jesús Rafael Soto, Galerie Max Hetlzer, Berlin, Germany 2008 Galería Elvira Gonzalez, Madrid, Spain Leon Tovar Gallery, New York, NY, USA Robert Sandelson and Contemporary International Art, London, UK 2006 Soto Virtual, Trasnocho Cultural, Caracas, Venezuela Virtualidad Vibrante, Centro de Arte La Estancia, Caracas, Venezuela Jesús Rafael Soto, Pablo Goebel Fine Arts, Mexico City, Mexico Visión en Movimiento, Fundación PROA, Buenos Aires, Argentina Visione en Movimiento, Galleria d’Arte Moderna é Contemporaneo, Bergamo, Italy Soto, Galería Theo, Madrid, Spain 2005 Visión en Movimiento, Museo
    [Show full text]
  • The Collections of the Nelson-Atkins Museum of Art
    French Paintings and Pastels, 1600–1945 The Collections of The Nelson-Atkins Museum of Art Aimee Marcereau DeGalan, Editor 4525 Oak Street, Kansas City, Missouri 64111 | nelson-atkins.org Paul Gauguin, Faaturuma (Melancholic), 1891 Artist Paul Gauguin, French, 1848–1903 Title Faaturuma (Melancholic) Object Date 1891 Alternate and Variant Mélancolique; Rêverie Titles Medium Oil on canvas Dimensions 37 x 26 7/8 in. (94 x 68.3 cm) (Unframed) Signature Signed and dated lower right: P. Gauguin. 91 Inscription Inscribed upper left: Faaturuma Credit Line The Nelson-Atkins Museum of Art. Purchase: William Rockhill Nelson Trust, 38-5 doi: 10.37764/78973.5.716 This canvas is one of the best-known compositions from Catalogue Entry Paul Gauguin’s (1848–1903) highly productive first sojourn to Tahiti, where he resided from June 9, 1891 to June 4, 1893. The painting is one of forty-one Tahitian Citation canvases he included in a landmark exhibition at the Galeries Durand-Ruel in Paris in November 1893;1 its inclusion there demonstrates both his confidence that Chicago: this painting was a significant work within his new Tahitian oeuvre, and that he conceived his art about Elizabeth C. Childs, “Paul Gauguin, Faaturuma Polynesian subjects with a Parisian audience in mind. (Melancholic), 1891,” catalogue entry in Aimee Marcereau DeGalan, ed., French Paintings, 1600– The canvas belongs to the group of approximately 1945: The Collections of the Nelson-Atkins Museum of twenty works he painted late in 1891 after he left the Art (Kansas City: The Nelson-Atkins Museum of Art, capital of Papeete for Mataiea, a smaller town on the 2021), https://doi.org/10.37764/78973.5.716.5407 southern coast of Tahiti.
    [Show full text]
  • Ackerhof 0 20 Th Century Art
    Ackerhof 0 20 th century art The “ New School of Paris ” The term “ New School of Paris ” refers to a exhibition, with its suggestion of figurative group of very diverse artists, and in its art in the tradition of the old masters. broadest sense, to any independent artist working in the French capital in the years Lejard had this to say about the choice of around the Second World War, whether title : “ It was simultaneously the truth figurative or abstract. and a confidence trick. People should For the sake of pertinence, art historians remember that at that time, in their prefer to restrict the term to painters who destructive fury, the Nazis were pursuing genuinely upheld and popularised non- all forms of artistic expression linked to figurative tendencies during that period, what they called “ degenerate art ”, such as Jean Bazaine, Alfred Manessier, precisely because of their affirmation of Roger Bissière, Jean Le Moal, Édouard the free-dom and joy of creation. So Pignon or Maurice Estève. These artists something had to change ”. practiced a form of expression close to If the Germans understood the implicit pure abstraction during the years when attack, they did not stand in the way, the Nazi regime wanted to banish as Jean Bazaine recalled : “ I remember the modernist tendencies, which it described private view quite well : two German as degenerate art. During this difficult officers arrived and walked to the centre period, they expressed their resistance of the gallery. They glanced around, looked against a realistic propaganda style that at each other, and turned on their heels.
    [Show full text]
  • Stefania Saraiva a Thesis Presented to OCAD University In
    Conflicting Modernities: Venezuelan art in the 1950s and 1960s By: Stefania Saraiva A thesis presented to OCAD University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Contemporary Art, Design, and New Media Histories Toronto, Ontario, Canada, 2021 Abstract Cinetísmo (kinetic art) is the best-known artistic movement to have emerged from Venezuela in its modern period. The works of the major artists of this movement, Carlos Cruz- Diez, Jesus Soto, and Alejandro Otero, are prominently displayed in Venezuela’s major cities, and have been exhibited internationally. This movement, however, does not begin to cover the complex political, social, and economic realities experienced in Venezuela’s modern period (1945-1970s), but rather hid the uneven qualities of the modernizing efforts. For this reason, another collective, El Techo de la Ballena, under the aesthetics of Informalism, Dada, and Surrealism appeared in Venezuela in the 1960s, and sought to challenge the methods of Venezuela’s modernization and the works of Cinetísmo. The objective of this thesis paper is to examine and compare the works of Cinetísmo and El Techo de la Ballena in order to analyze how they represent Venezuela’s history of uneven modernity. I argue that the Venezuelan state’s embrace of Cinetísmo as emblematic of its modernist and nationalist ideals of progress—one which continues to dominate the history of Venezuelan art in the international community as well as inside the country as the most important modernist aesthetic movement—misconstrues and overshadows the importance of the complex relationship between art and politics in Venezuela’s modernization.
    [Show full text]
  • Henri-Georges ADAM
    Fête du Patrimoine à La VILLE DU BOIS / Bibliothèque Constantin Andréou Henri-Georges ADAM Cet artiste (1904-1967) a vécu et travaillé à La Ville-du-Bois. Sculpteur et graveur, il a aussi produit des cartons pour des tapisseries. Les Urbisylvains, usagers de l’autoroute vers Paris, croisent une de ses œuvres au sommet d’un immeuble de Chevilly-Larue : c’est une girouette monumentale d’acier, perchée à 45 m en haut d’un immeuble, intitulée « La Croix du Sud ». En novembre 2006, la Municipalité choisit de donner son nom à un espace culturel accueillant des expositions, spectacles, concerts… Il était Chevalier de la Légion d’honneur, Commandeur des Arts et Lettres, Membre de l’Académie Royale de Belgique LIVRES, CATALOGUES consultables à la Bibliothèque Adam : présence de l'art dans la cité : hommage de la Ville d'Antony à un créateur : 22 oct - 14 nov 1982 / Antony (Ville d’) ; Préf. Yvette Adam 95 p. - (Br.) Catalogue d'exposition réalisé par le Foyer des Jeunes et d'Education Populaire "Lionel Terray" Histoire de La Ville-du-Bois / Jean-Pierre Bonne, Alain Anselme. - Ville-du-Bois (La), 1988. - 57 p. : ill. Quelques informations biographiques et 2 illustrations (pp.49-51) Aragon et l'art moderne. Exposition Paris, Musée de La Poste 14 avril, 19 septembre 2010. – Paris : Ecole Nationale Supérieure des Beaux-arts, 2010. (Un Timbre, Un Artiste) ill. 2 œuvres ainsi qu’un carnet de l’artiste exposées pour cette manifestation "Henri-Georges Adam." Wikipédia, l'encyclopédie libre. 28 fév 2010, 21:15 UTC. 4 sep 2010, 12:03 indique ce qui suit : Henri-Georges Adam naît à Paris le 14 janvier 1904 d'un père picard et d'une mère malouine.
    [Show full text]
  • Charlotte Vrielink
    Charlotte Vrielink THE ART OF ILLUSTRATING THE IMPOSSIBLE Marcel Proust’s A la recherche du temps perdu through the eyes of Kees van Dongen RELIEF 11 (1), 2017 – ISSN: 1873-5045. P. 66-81 http://www.revue-relief.org DOI: http://doi.org/10.18352/relief.952 Uopen Journals The author keeps the copyright of this article This article is published under a CC-by license Since the publication of Marcel Proust’s A la recherche du temps perdu (1913-1927), multiple artists taken up the challenge of visualizing his modernist magnum opus. In this article, I will discuss the interpretation of Dutch artist Kees van Dongen, who created 77 illustrations for a luxury edition published by Gallimard in 1947. By looking at the way Van Dongen visualized different forms of art, I will argue that Van Dongen’s interpretation is more artistically interesting than has been asserted before, as there are many intertextual and even intermedial references and practices to be found in Van Dongen’s aquarelles. Le style n’est nullement un enjolivement comme croient certaines personnes, ce n’est même pas une question de technique, c’est – comme la couleur chez les peintres – une qualité de la vision, la révélation de l’univers particulier que chacun de nous voit, et que ne voient pas les autres. Le plaisir que nous donne un artiste, c’est de nous faire connaître un univers de plus. Marcel Proust, in an interview with Elie-Joseph Bois, 19131 “To refuse to illustrate Proust might be the best way to translate him into images”, Florence Godeau states in her article “In Praise of Iconoclasm: Reflec- tions on the Improbable ‘Illustration’ of À la Recherche” (203).
    [Show full text]